miércoles, 16 de noviembre de 2016

EL CIUDADANO ILUSTRE: CRÍTICA DE CINE


          El ciudadano Ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat, se presenta ante los espectadores como una obra ácida, dura, cruel por momentos y paciente en otros.

          Óscar Martínez interpreta al personaje de un escritor argentino ganador del Premio Nobel de Literatura (Daniel Mantovani) En el discurso que ofrece al recibir el premio, comienzo de la película, nos damos cuenta de la personalidad fuerte y firme de Daniel, que no se aminora ni ante los reyes y celebridades de la academia sueca. Tal vez los años, la experiencia, el haber vivido casi toda la vida fuera de su país natal, Argentina… han sido los causantes de forjar en él, dicho carácter.

          Diariamente su secretaria le informa, en su casa de Barcelona, de los eventos a los que está invitado  y por sistema se niega a todos o los anula en  último momento. Una carta entre todas las propuestas le inquieta, llega de su pueblo natal, en Argentina, del cual se fue cuarenta años atrás y tras pensárselo, decide acudir a la cita donde será nombrado “Ciudadano ilustre” Y es aquí donde comienza la historia.

          Mariano y Gastón dirigen con bastante acierto esta cinta  con guion de Andrés Duprat. Una película cargada de pequeños detalles, de denuncia social y cultural, de egoísmos, de egos, de soberbia, de diferencias entre clases sociales… Entre el drama que va surgiendo, se lanzan pequeñas pinceladas de humor, un humor negro, incisivo, inteligente; que confiere de esta manera al ciudadano ilustre, en una ligera comedia con alto grado de dramatismo.  Un drama con sorpresas y con varias lecturas hasta el final de la misma.

          Siempre quedo sorprendido de la calidad en los actores argentinos, cuyas interpretaciones son impecables y sobre todos ellos en este film destaca, Óscar Martínez, en un personaje poco afable ante el espectador. Individuo que provoca más rechazo que admiración, lo que le dota por otra parte, de un atractivo añadido. Óscar/Daniel, seduce a la cámara y el espectador lo capta.

          He comentado que la obra está dirigida con bastante y no con total acierto y el motivo es el ritmo que a mi juicio tiene la película, donde decae en algunos instantes, provocando que sobren minutos en metraje. Para finalizar, anotar que la puesta en cada escena, está impecablemente cuidada.

          Mi nota con todo ello es de: 7

          Se estrenó en España el 11 de Noviembre

          REPARTO: Óscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Belén Chavanne, Nora Navas Iván Steinhardt, Manuel Vicente, Marcelo D´Andrea, Gustavo Garzón, Emma Rivera.
 
            PRODUCTORAS: Aleph Media / Televisión Abierta / A Contracorriente Films / Magma Cine.

martes, 15 de noviembre de 2016

LA VULNERABILIDAD ANTE LA CÁMARA: MASTERCLASS CON SANTI SENSO

Santi Senso, recién llegado de Sudamérica donde ha presentado varios de sus actos íntimos, rodado una película e intervenido en un musical, como ya comenté en la entrevista que podéis leer en este mismo blog, se pone manos a la obra con un nuevo proyecto, del cual os dejo toda la información.

¿MIENTES ante la CÁMARA?
"El VERDADdero guión no es el que está escrito sino el que está VIVO sin ensayos ni pactos para no ENGAÑARnos”
"La Vulnerabilidad del Actor ante la Cámara.
+ info del contenido del Workshop en:
https://www.facebook.com/events/713257905497992/  Santi Senso

"La Vulnerabilidad del Actor ante la Cámara" con Santi Senso.
Primera Masterclass que se hace mimetizándose el lenguaje íntimo con el lenguaje audiovisual.
Santi Senso actor, director y dramaturgo ha desarrollado un lenguaje propio a través de sus Actos Íntimos que lleva desarrollando desde hace ya 20 años. Durante su trayectoria ha bebido en diferentes disciplinas artísticas como el teatro, la danza, la pintura, la fotografía, la televisión y el cine, y de esta fusión de disciplinas nacen sus propuestas creativas.
Central de Cine ofrece por primera vez un workshop-experiencia que aplica la metodología desarrollada por Santi Senso para el trabajo ante la cámara. Se trabaja a partir de dinámicas de grupo y trabajo con textos potenciando la vulnerabilidad y la honestidad de la emoción que te hacen, como actor, ser único y resultar atractivo y magnético ante la cámara.
A partir de los Actos Íntimos Santi Senso ha desarrollado una manera de trabajar que saca a los actores lo más honesto de sí mismos. Si bien un actor es el que interpreta un rol, un personaje, y miente para hacernos creer que es esa persona, Senso nos hace reflexionar preguntándonos ¿Qué pasa cuando no mientes sino que sientes de verdad y lo compartes con verdad?” A partir de esta premisa, el lenguaje y la metodología desarrollados en los Actos Íntimos se convierten en una manera de trabajar con una verdad e intensidad de enorme potencial para la cámara.

“La VULNERABILIDAD es el acto más puro y revelador que nos habita para visibilizar lo que sentimos, esa honestidad abrumadora que captan nuestros ojos y pasa por el filtro de la inseguridad visibilizando, potenciando y desenmascarando ante la cámara cualquier tipo de impureza y duda”.


Workshop Actos Intimos con
Santi SensoLugar: Central de Cine en Madrid
Fechas: Sábado 19 y Domingo 20 de Noviembre 2016.
Horario: 10h a 15h.

Precio: € 120.

Plazas limitadas a 16 personas (Mínimo 8)

Requisitos: Selección por C.V. y fotografía.

Enviar a info@centraldecine.com

Se entrega copia del material grabado al finalizar el taller.

+ info de la Escula Central de Cine en:

http://www.centraldecine.com/p/es/talleres/la-vulnerabilidad-del-actor-ante-la-camara.php

+ info de la trayectoria de los Actos Intimos en:

www.actointimos.com

+ info sobre Santi Senso en:

www.actosintimos.com

Foto del Cartel Miguel Prieto

lunes, 14 de noviembre de 2016

LAS FURIAS: CRÍTICA DE CINE


         “María - ¿Las furias existen?
          Marga - No… Las furias no existen.
          Leo - Claro que existen. Cuando alguien hace algo contra la familia, se introducen en sus mentes como un veneno… Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con los suyos…Nunca sale gratis”

Con este arranque, Miguel del Arco nos introduce en uno de los dramas más intensos y excesivos, que haya podido ver en toda mi vida.

Las Furias, nos relata la historia de la familia de Marga (Mercedes Sampietro), una mujer que a sus 65 años decide anunciar a sus hijos que va a vender su casa de verano porque desea jubilarse y pasar los años que la quedan, viajando y para ello, quiere reunirles a todos un fin de semana en dicha mansión. Uno de sus hijos, Héctor (Gonzalo de Castro)  aprovecha la ocasión para anunciar que se casará en dicha finca, con la mujer que lleva viviendo desde hace 20 años, Ana (Emma Suárez) y aquí comienza lo que será la punta de un iceberg para  unos personajes creados por Miguel, que mostrarán “impúdicamente” todo tipo de rencores, fantasmas, rencillas, traumas, miedos, miserias… cuando se enciende la mecha de los conflictos familiares.

Un drama familiar al más puro estilo shakesperiano o de tragedia griega, donde su director Miguel, no deja respirar al espectador durante los 125 minutos que dura la película. Motivo que a mi juicio, lo hace ligeramente excesivo, pues todo drama, como toda comedia, precisa de treguas y aunque el director nos provoca esbozar alguna ligera sonrisa que otra, el drama lo arrastra todo, como un terremoto sediento de sentimientos y emociones.

La película se podría clasificar como: Alto ejercicio de masoquismo dramático, donde todos los personajes, están más que a la altura. Logra una dirección de actores, magnífica; y cada uno de ellos, como si en un ring de boxeo estuvieran enfrentándose, dan lo máximo, hasta explotar en un final en el que el espectador se queda sin aliento, viviendo un torbellino trágico que al salir de la sala, no le deja ni pensar.
Miguel del Arco, afamado director de teatro, diseña en esta, su primera película como deja claro en los títulos finales, una obra teatral en la cual los  personajes deambulan entre decorados, tanto de interiores como de exteriores, cuidadosamente elegidos y bajo la fotografía de Raquel Fernández Núñez.

          Recomendable para amantes del drama y del teatro.

          Mi puntuación es:  7
          Estreno en España: 11 de Noviembre

REPARTO: José Sacristán, Mercedes Sampietro, Bárbara Lennie, Carmen Machi, Emma Suárez, Alberto San Juan, Elisabet Gelabert, Raúl Prieto, Gonzalo de Castro, Pere Arquillué, Macarena Sanz.
PRODUCTORAS: Aquí y allí Films/ Kamikaze Producciones S.L. / Televisión Española (TVE)

DISTRIBUIDORA: Wanda Visión

viernes, 11 de noviembre de 2016

"MARC" de ISABEL DÍAZ con MARIANO GARCÍA ESPADA: CRÍTICA OBRA TEATRAL


Desde hace unos domingos en sesión de 19:30 horas, en el Teatro Sala Trovador de Madrid, se viene representando la obra “Marc” con texto de Isabel Díaz, donde abre con la frase de… Si no hubiera visto esa fotografía en el cajón…

Marc es la historia de un hombre que vive entre la locura y la cordura. Entre lo ficticio y lo real. Sumergido en un mundo de túneles sin salida, de laberintos creados en su mente que va sorteando a cada momento y  ofreciendo retazos, del  estado de la sociedad en la que vivimos. Vive en un espacio donde los miedos secuestran su voluntad, donde las voces se apoderan de su subconsciente creando fantasmas con los que habla, con los que debate, a los que se enfrenta y con quienes lucha. Marc necesita liberarse y en el camino de su liberación se encuentra con… No contaré más, porque os recomiendo que disfrutéis de este monólogo donde Mariano García Espada se deja seducir, embriagar y poseer en su totalidad por Marc, hasta convertirlo en un intenso ejercicio interpretativo dejando en cada representación su alma, sudor y energía, todo bajo la excelente dirección de Clara Cosials.

Clara es también quien crea el ambiente con un decorado sencillo con bastidores que lo hace visual, moderno y que se sustenta con la magnífica iluminación para recrear el estado de shock en el cual muchas veces, se siente sometido Marck/Mariano.

 Un drama duro, fascinante, sobrecogedor, lleno de matices, que confundirá la mente del espectador, hasta el desenlace final.

Música original y piano: Daniel Pielfort

Vestuario Íñig Sádaba

Maquillaje Ana García

Vídeo Pilar Vicente

Ayudante de dirección Inma Gamarra
 
 
 
Reserva de entradas: 634 952 679
Domingos 19:30 horas
Teatro Sala Trovador
C/ San José 3    Madrid.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

DESPUÉS DE LA TORMENTA: CRÍTICA DE CINE


En “Después de la tormenta” Kore-Eda Hirokazu nos presenta un filme cargado de dramatismo, donde la banda sonora es el sonido ambiental de los lugares donde los personajes hablaran de sus vidas, de sus sueños rotos, de los recuerdos, de los vicios en los que se ven envueltos por la soledad que les persigue, de una infancia olvidada, en definitiva, de su intimidad.

Hirakazu prescinde de todo lo artificial y nos muestra un filme directo, sincero, puro, sin nada que pueda perturbar las interpretaciones de los actores que recrearán a unos personajes tan vivos que nos parece sentir próximos, entre familiares, amistades, conocidos e incluso vecinos.

Las interpretaciones de sus cuatro actores principales, resultan auténticas, sin engaños.  Hiroshi  Abe (Ryota Shinoda) nos mostrará un hombre anclado en el tiempo, resignado en el presente, salvo en el deseo de recuperar un amor perdido. Yoko Maki (Kyoko Shiraishi) será la ex mujer tímida pero decidida, donde cree tener muy claros los pasos a seguir en la vida para conseguir su felicidad, pero… Taiyo  Yoshizawa (Shingo Shiraishi) nos dejará ver el desconcierto que cualquier niño puede percibir ante el por qué sus padres se han divorciado y el cuarto posicionamiento, nos viene dado por la experiencia, la madurez de quien ha vivido toda una vida junto a un hombre del que no tiene buen recuerdo, pero no lo abandonó nunca. Kilin Kiki (Yoshiko Shinoda) Su fina ironía, sus palabras afiladas que caen como sentencias, el observar al destino sin prisas, porque ya no hay motivo para ello, confieren al personaje de Kilin, una de las mejores interpretaciones, entre miradas, silencios, caricias sutiles e incluso las que no se ofrecen.


Hirokazu narra con sutileza, con planos sencillos para hacernos sentir espectadores de excepción de una historia cómplice en conversaciones, delicada en su planteamiento, sagaz en lo que quiere mostrarnos y divertida para no abrumarnos.

Puede parecer un drama familiar al uso, pero al finalizar la historia, nos damos cuenta que Hirokazu le da ese toque especial que nos convence, sin ser tal vez lo que esperamos.

          Mi nota es un: 7,5

          Estreno en España: 11 de Noviembre

REPARTO: Hiroshi Abe, Lily Franky, Isao Hashizume, Sôsuke Ikematsu, Kirin Kiki, Satomi Kobayashi, Yôko Maki, Taiyô Yoshizawa.
Productora: Aoi Promotion

Distribuidora en España: Golem Distribución


martes, 8 de noviembre de 2016

UNA NUEVA FELICIDAD: CRÓNICA DE UNA PRESENTACIÓN


El pasado 29 de octubre a las 12 del mediodía se presentaba en Madrid, en El Espacio Ronda, en la C/ Ronda de Segovia, la primera novela autobiográfica de Curro Cañete Leyva.  “Una nueva felicidad” Con la Editorial: Destino

La sala ofrecía un ambiente espectacular, no sólo por el lleno que presentaba, sino por la buena energía que se percibía y es que sin duda, esa energía la transmite Curro desde el momento en que se le conoce, con su llana sonrisa y forma de expresarse.

El acto fue presentado por Máxim Huertas, escritor, periodista y conocido por su trabajo en la cadena Telecinco junto a Ana Rosa. Una presentación distendida, divertida, cercana, donde Máxim hizo reír al público con anécdotas sobre la novela y el autor. Luego fue el propio Curro quien intervino con su marcado acento andaluz, primero dando paso a Paqui Luna, notable contadora de historias ofreciendo a todos los presentes un pequeño cuento cargado de emotividad, en su voz dulce y aterciopelada, para pasar a lo que él tenía previsto. Una intervención  que desvelaría algunos pasajes del libro, el tiempo que le llevó escribirlo, un total de 3 años y las aventuras que durante ese proceso, vivió y disfrutó. Nos emocionó hablando de su hermano al que rindió un merecido homenaje.

“Una nueva felicidad” es el testimonio conmovedor sobre la importancia de ser valiente en la vida. La historia de un viaje extraordinario hacia la libertad y el amor, y sin duda esa libertad y amor desprende Curro estando en su presencia.

        Tras la presentación, firmó libros y fueron muchos los que desearon tener un ejemplar ese día.

        Algunos esperaron pacientemente mientras llegaba su turno, tomando un refresco y un tentempié que el autor tenía preparado.

        Mis felicitaciones Curro, no sólo por el libro sino por tu carisma tan positivo y verdadero.   Me voy a quedar con una de tus frases o más bien pregunta.

“¿Qué pasaría si en lugar de hablar de la felicidad hiciéramos todo lo posible para ser felices?”

“Una nueva felicidad” con la Editorial Destino, la podéis adquirir en las librerías.

lunes, 7 de noviembre de 2016

JOTA DE SAURA: CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA


Sabiendo que el documental cuenta con guión y dirección de Carlos Saura, el producto resultante, es difícil que tenga  fisuras importantes, pero no por eso se convierte en una obra maestra, pues a mi modo de ver, peca de cometer un fallo.

“Jota de Saura” es el largo documental con el cual el maestro rinde homenaje a la Jota aragonesa, tal vez una pequeña “deuda” con su tierra natal  o “regalo” hacia ella.  

El director de obras como: “Bodas de sangre” “Carmen” “¡Ah Carmela!” o “Tango” entre otras, nos presenta la historia de la Jota,  partiendo de los cantes y bailes más tradicionales, hasta llegar a las fusiones, sobre dicho género  musical.

El Jazz, el Flamenco e incluso la música celta, nos irá acercando aún más a la Jota y con ello descubriremos similitudes y adaptaciones realizadas hacia el género, que resultan más que interesantes de escuchar y ver. No  se privará  de contar con los mejores, con un gran despliegue de bandas, solistas, bailarines; todos ofreciendo lo mejor de su arte y para ello Saura recurrirá, una vez más, a los decorados de paneles y paredes, con los que parece querer proteger a los protagonistas y arroparlos con  la soberbia iluminación, puesta en escena, brillante fotografía, el impecable montaje y sutil ambientación. Crea en algunos momentos, perfectas estampas entre luces y sombras, entre los colores y los efectos visuales. Todo aparentemente muy sencillo y a la vez muy práctico.

Sin duda Carlos Saura pretende con esta obra traer un recuerdo del pasado, vivo en el presente y con proyección hacia el futuro.

Al comienzo de este texto, comenté que a mi juicio existía un error,  y ese es la falta de un narrador que en ocasiones, no siempre, nos pudiera explicar de forma breve lo que estamos viendo, a través de los cantes y bailes, pues sus 92 minutos de duración, pueden resultar un poco espesos, creyendo ser partícipes de un largo concierto de voces y danzas.

Mi puntuación es de: 7,5

Participan: Miguel Ángel Bernal, Sara Baras, Ara Malikian, Carlos Núñez, Giovanni Solima, Juan Manuel Cañizares y Enrique Sonilis.

PRODUCTORAS: Telefónica Studios S.L. / Movistar+  / Tresmonstruos  MEDIA / Tresmonstruos PC.

DISTRIBUIDORA: para España: Sherlock Films.

viernes, 4 de noviembre de 2016

ENTREVISTA A SANTI SENSO: ACTOR Y DIRECTOR

Hoy os traigo a un director y actor que conocí por deseo del destino en uno de sus actos íntimos, de los cuales también hablaremos en esta entrevista. Hablo de Santi Senso
J.S.- Santi, como suelo hacer con todos mis entrevistados, comienzo con unas preguntas personales, que no íntimas. ¿Cómo era Santi de niño?

S.S.- Inquieto, expectante, arriesgado, mal estudiante pero con muy buen oído para el coro del colegio de curas, diferente a los demás pero a la vez necesario, esto es algo que me he dado cuenta ya de mayor, organizaba las fiestas, los viajes, era confidente de muchos y  muchas amigas guardando muchos secretos, celestino, abogado de pleitos pobres, pacificador, y a la vez “carne de cañón”.
Hay una frase que siempre me habita y es que “YO NUNCA HICE NADA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, Y ESO ES LO QUE MÁS LLAMABA LA ATENCIÓN”.

J.S.-  ¿Cuál era el juego favorito de Santi y por qué?

S.S.- Los juegos de posguerra, el clavo, los guarrinos, mosca, zorra, al cinturón; supongo que no tenía mucha elección o eso o jugar a juegos de niñas que me parecían más educativos y no tan violentos. Me he criado y educado en un barrio del centro de Cáceres “Hispanoamérica” Mi pandilla era todo el barrio, más de 70 niños y niñas de distintas edades, éramos una tribu, una comuna con su jerarquía y si querías mantenerte en ella, debías hacer muchas cosas que no querías. Yo la mayoría de las cosas no las hacía y por eso era muy rechazado y a la vez muy deseado.

J.S.- La familia, el amor, la amistad. ¿Qué valor tienen en tu vida y en qué orden los clasificarías?

S.S.- Afortunadamente son tres que no puedo separarlas. Mis padres y hermanos siempre han formado parte de mis círculos de amigos del barrio, del instituto o los de mi grupo de teatro “CHEIRA” y el amor ha sido algo que nos ha mantenido unidos.

J.S.- Como tantos que hemos abandonado nuestros lugares de origen, tú decides un día dejar Cáceres para trasladarte a Madrid. ¿Cuál fue el motivo de cargar aquella maleta?

S.S.- En mi maleta solo llevo una cosa “TIERRA EXTREMEÑA” para masticarla, para reafirmar y no olvidar quien me parió y me sigue alimentando. Nunca me fui.

J.S.- Cine, teatro, televisión… Vamos por partes y comenzaremos con el cine. Estudiaste con maestros como: Jaime Chávarri, Eva Lesmes, Mariano Barroso, Geli Albadalejo, Eduardo Milewiez ¿Qué supuso adquirir conocimientos con profesionales tan diferentes entre ellos?

S.S.- Ellos y ellas me educaron como lo hace cada día mi vecina Carmen, la gatita Martina que me da los buenos días y las buenas noches desde su ventanita de la corrala, como lo siguen haciendo mis amigos y familiares difuntos, y como lo hace la persona a quien AMO. Tengo muy aceptado que no solo me dan ellos y ellas sino que yo también les doy, sólo así podremos compartirNOS durante un acto de entrega donde “Si regalas generosidad, un día la generosidad te sonreirá, te saludará. El generoso no sólo es el que da, sino el que se deja dar, recibir”.
Pero si una cosa debo destacar y agradecer a mis compañeros de profesión, es que reafirmaron lo feliz que me hace ser comunicador, intérprete, ACTOR.

J.S. La primera intervención ante la gran pantalla fue en el 2002 con el largometraje “La vida de San Antonio de Pauda  del director Humberto Marino, pasando por cortometrajes como “La última Carta” 2003 de Jerónimo García, “Reina y Mendiga” 2004 de Vicente Villanueva, “América Cofee” 2005 de Manuel Eirás o el documental “Casting” de Koen Suikgeest que fue nominado al Goya 2006. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios?

S.S.- Realmente mi primera intervención en el cine fue en la película “1492, La Conquista del Paraíso” junto a Gérard Depardieu y dirigida por Ridley Scott en el año 1992 y fue así: Acompañé a mi madre a las filas para apuntar a mi hermano German como extra en la película que se rodaría en Cáceres, y una señora se acercó a mí y me dijo: “Tú ven conmigo que eres muy guapo”  Y me vi inmerso en un rodaje sin saber de qué iba la película ni  quiénes eran los actores; hasta me manifesté con unos cuentos revolucionarios para que nos pagaran más e hicimos una sentada en la plaza de Santa María en la parte antigua, y conseguimos que nos pagaran más. Con mi primer suelo me compré un balón de fútbol por 1000 pesetas.
La verdad ni sé el porqué de esta compra, porque yo no jugaba al fútbol, supongo que era para integrarme con mis amigos del barrio, el resto del dinero se lo di a mi madre.

J.S.- Tu primer papel protagonista llegará de la mano de Dani Diosdado con su largometraje “Sesión” ¿Qué supuso enfrentarse a la responsabilidad de un papel protagonista?

S.S.- Siento esta película como mi primer Acto Íntimo en cine y mi primer encuentro con la idiosincrasia de la industria y los intereses que mueve el cine y así fue: Yo tenía una idea para juntarnos un grupo de actores que previamente al rodaje no podíamos saber quiénes completaban el elenco, trabajaríamos individualmente el personaje con disfunciones sexuales y amaríamos una patología supervisada por el director. Durante 3 días de convivencia en una casa de campo, viviríamos una terapia grupal llama “Sesión”.
Vicente de 30 años Satiriasico o Donjuanismo, lo que viene siendo en una enfermedad femenina “ninfómana” ya que no existe el término ninfómano.
Este personaje y lo vivido durante y después del rodaje, me desveló hasta donde puede el ser humano llegar para conseguir sus propósitos a costa del sufrimiento, y jugar con los sentimientos de los demás. Os invito a ver la película ya que no os dejará nada indiferentes, e incluso seguro que os reconoceréis en alguno de los testimonios.

J.S.- Tu aspecto físico, tu cabello casi siempre largo, tu barba, tus ojos claros; dan el perfil perfecto del personaje que interpretarías bajo las órdenes de Guillermo Benet “Hijo del hombre” en el papel de Jesucristo. ¿Qué supuso acometer un personaje histórico tantas veces llevado a la gran pantalla?

S.S.- Hijo del Hombre, Semay,  33 Hágase mi voluntad, y hasta decenas de nombres hasta llegar a “Canción para después de la Batalla” lo que sería mi segundo Acto Íntimo en cine y mi segundo tropiezo con la idiosincrasia del cine y la ambición desmesurada del ser humano.
Jesús que no Jesucristo, ya que en esta película es un hombre que no se siente mesías y desea VIVIR, tener hijos, disfrutar de su hermano y llegar a ser un anciano, desafiando sus creencias y a su Dios hasta el último momento increpando y reivindicando su deseo de VIVIR y NO MORIR. ¿Por qué debemos aceptar lo que nos impone el mundo?

J.S.- Cambiemos de formato y nos vamos a la pequeña pantalla. A través de ella te hemos podido ver en series como protagonista en “Amar en tiempos revueltos” TVE, pasando por  “El elegido” o “Brigada policial” en la Sexta o “Sexo en Chueca” de Tele 5, hasta llegar a “Águila Roja” ¿Qué diferencia notable apreciaste en la forma de trabajar entre el cine y la televisión?

S.S.- Diferencias más bien pocas, todo debe ser rodado de una forma muy rápida y en la mayoría de la ocasiones, no hacer más de una toma porque nunca hay tiempo y es caro el hacer más tomas. El cuidado del actor en rodajes de TV y Cine está en ver un poquito de luz en alguna mirada del equipo que te diga: “Estoy contigo, no estás solo, sigue por ahí, bravo” La mayor parte del tiempo estás perdido, pero eso a mí me pone, me seduce y sale lo más visceral de mí.

J.S. En la serie, que si no estoy equivocado está en su última temporada, “Águila Roja” interpretabas al Secretario Real. ¿Qué supuso intervenir en una producción como esta?

S.S.- Formé parte de un capítulo muy especial: el número 100 y regalé, compartí mis frases con mi “compi de barbas” ya que yo tenía el texto y él no hablaba. Me pareció que sumaba más que si éramos siameses, decir el texto juntos. Supuso una aceptación del Ego y que mi personaje brillaría mucho más, con la verbalización de mi compi.

J.S.- Saltemos al formato más apreciado por los grandes actores, el teatro. Andrés Lima, Claudio Tolcachir, Juan Echanove, Cristina Rota, Leonardo Eiríz… Entre otros muchos han sido tus profesores, subiéndote a las tablas bajo las órdenes de Leonardo Eiríz con “Lorca x Lorca” o “Edipo Rey” continuando con “Rebelión en la granja” de Isidro Timón. ¿Qué sientes cuando estás directamente ante el espectador?

S.S.- Me paralizo al sentirles expectantes, les escucho y les doy abiertamente lo que siento sin prejuicios ni censuras, pero si con respeto.
De esos profesores que mencionas,  en su día yo fui espectador de sus palabras y sus gestos; algún día cuando se atrevan vendrán a disfrutar de lo que crearon en mí, un “loco lindo”.

J.S.- Tus clases de canto y voz en el conservatorio de Cáceres y con profesores como Ángel Ruiz, Mía Paterson, Concha Doñaque; te darán la oportunidad de participar en el musical, con obras como: “La Paz”  dirigido por Juan Margallo (Teatro Clásico de Mérida) “Yo soy aquel negrito” de A. Gil Aparicio. “El diluvio que viene” de P.P. Juárez y Miramon Mendi José Luis Moreno y “La reina de las nieves” de Manuel Román. Interpretar y cantar a la vez. ¿Cómo se prepara un actor ante un musical?

S.S.- Con mucha disciplina y rigor, algo que yo no llevaba muy bien y no por el trabajo en sí, sino por el agotamiento emocional y repetido sin dar cabida a lo inesperado, a la sorpresa, ya que todo está muy medido y ajustado en los musicales. Honestamente, me aburría un poco.

J.S.- Además del musical “La paz” mencionado en la anterior pregunta, participas en obras como “Lisistrata” interpretada por Paco León y dirigida por Jerome Savary  y “Agripina” de los directores Eugenio Amaya y Mauricio Celedón y protagonizada por Cristobal Jodorowsky en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Todos los amantes del teatro sabemos que es un lugar de culto y donde desean actuar muchos actores. ¿Cómo se siente uno en él, sabiendo que está siendo observado, desde esas gradas tan especiales?

S.S.- Cierro los ojos al contestar esta pregunta y me veo delante del altar situado detrás del escenario, lugar donde rezaban los actores antes de pisar la arena del escenario, huele a incienso y siento el calor de las antorchas y el murmullo de los espectadores como entran por lo vomitorios. Silencio, risas, lágrimas, sobrecogimiento, aplausos.

J.S.- Pero no será el último festival en el que participarás, pues tienes la oportunidad de hacerlo en tu lugar de nacimiento. Cáceres, con la obra de Moliere “Don Juan” dirigida por Joan Daniel Laval ¿Fuiste profeta en tu tierra?

S.S.- Siempre digo que soy profeta en mi tierra, ya que así lo quieren y me demandan los que allá siguen habitándola. Eso me hace responsable y debo cuidar de cada acto dentro del marco del Festival de Teatro Clásico o fuera de él. No sólo la responsabilidad está en lo profesional, sino en lo humano, en lo terrenal.

J.S.- Llegamos a tus “Actos íntimos” y dice la leyenda que cuando alguien vive un acto íntimo de Santi Senso, queda atrapado para siempre en sus redes, pero la leyenda se vuelve realidad cuando uno lo experimenta y puede contarlo. ¿Cómo nacen los actos íntimos?

S.S.- Con el descubrimiento de los secretos de mi familia y las cartas de amor de mis padres, leyendo la ropa interior de mi abuela, con la aceptación de que no era muy común en un adolescente estar cantando todo el día y de la máquina de escribir, con la que con más de 300 pulsaciones por minuto escribirían, lo que 20 años después se escenificaría con la más bella vulnerabilidad, los llamados y amados “Actos Íntimos”.

J.S.- “Hiela el calor” fue el primero de ellos a los que han continuado “ORGIAme, la depravación del Yo”, “Desnudando a los Clásicos”  “La religión de Sade” “YO INDIGENA, la conquista de uno mismo”  “Manada” “El Descanso de Caronte”, entre otros ¿Qué crees que tienen los actos íntimos que atrapan a los espectadores que acuden a ellos?

S.S.- Que primero me atrapan ellos y ellas a mí, me provocan y me hago cargo de ello y por eso y solo por eso, pueden conectar con la propuesta de mirarNOS a los ojos y sentirNOS VIVOS, VIVAS. Que la dramaturgia se escriba en el momento y nunca más pueda ser representada de la misma forma.

J.S.- LOOK AT ME FOR WOMEN OF BROOKLYN”  Será el acto íntimo que crearás en Nueva York junto a pintoras de dicha ciudad ¿Cómo resultó la experiencia?

S.S.- Sin pactar, con la espera de pintores en una clase común de pintar a un modelo desnudo, y mi deseo de impregnar y dejar sobre el tapiz del taller, esas gotas de sudor con las que humedecer los cuatro pinceles de las cuatro pintoras que se atrevieron a asistir, y que las líneas corrieran por sus lienzos sin pretensiones, sin técnica, sin apenas mirar el resultado sin dejar de apartar la mirada sobre el modelo móvil, ofreciendo una coreografía y no una sola pose.

J.S.-  Tú última obra es “Pornocapitalismo a Sangre viva” Presentada en el festival “Surge de Madrid”. ¿Qué críticas tuviste de dicha obra?

S.S.- La más reveladora que echaban de menos  ser tocados, invadidos y mi no desnudez física. Ahí es donde sentí la crítica constructiva donde la desnudez de los Actos Íntimos no está en el físico, sino en lo emocional y en el deseo de ser tocados, penetrados, y que el orgasmo emocional les llegue días después en sus trabajos, en el salón de la casa o por la calle. Los Actos Íntimos transcienden, son eternos. Ahora tras mi viaje por Sudamérica, cuando llegue  a Madrid continuaré con la gira, con esta obra, por España y festivales, donde habrá novedades, como la incorporación de la actriz venezolana Arlette Torres, además de Cary Rosa Varona y Federico Pouso

J.S.- Aprovechando que has estado en Sudamérica, cuéntanos algo de esta nueva experiencia por aquellas tierras.

S.S.- Ir a Sudamérica es como sentirme en casa por la forma en que me acogen. Allí he protagonizado el musical “Tan Lejos” dirigido por Felipe Havranek en el Teatro de Anglo, obra que se estrenó el 12 de octubre y de la que guardo un gran recuerdo. Una obra donde interactúo con los espectadores e intento mostrar que todos somos responsables de nuestros actos, que son nuestra herencia, que debemos dejar atrás los odios, competitividad, los rencores… que la vida es muy corta. La obra trata también de la inmigración y lo complicado que es salir de la zona de confort.
Luego Rodé “Ojos Grises” junto al actor Leonardo Sbaraglia y dirigida por Santiago Ventura. Una película de ciencia ficción retro. Una crítica social sobre la pérdida de los sentimientos en la sociedad actual y donde esa pérdida ha provocado que los seres humanos no vean en color, sino en gris. Interpreto al personaje de un asistente de un doctor que investiga precisamente, el porqué de la pérdida de los colores.
He habitado   casas particulares, calles, escuelas como La Escuela Implosivo Artes Escénica y en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas en Montevideo y en el Teatro NÜN de Buenos Aires.
Una gran experiencia que seguramente repetiré muy pronto, porque resulta muy estimulante cambiar de aires.

J.S.- ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
S.S.-   Primero lo que te he comentado, continuar con la gira de “Pornocapitalismo, a sangre viva”  Después voy a impartir una serie de Master Class  en La Central de Cine para actores y actrices del mundo del audiovisual, tanto de cine como televisión, donde entrarán en contacto con ese estado de vulnerabilidad para interpretar. Estado del que carece normalmente el cine y la televisión, al darle mayor importancia a la técnica… Por ahora, hasta aquí te puedo contar. Más adelante ya te iré informando, porque como bien sabes, no me gusta estar en activo.  


J.S.- Llegamos a la última pregunta y todo un clásico. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no he hecho?


S.S.- Si consigo conciliar el sueño después de todo esto.

NOTA

FOTOS de Almudena Cadalso

TOTAL LOOK de Black&Liberty

ESTILISMOS de Fede Pauso

jueves, 3 de noviembre de 2016

AL AMPARO DE UNOS DIOSES AJENOS: PRESENTACIÓN POEMARIO


           La semana pasada se presentó la nueva obra poética de Guillermo Arróniz  López, en el Museo Cerralbo de Madrid, titulada “Al amparo de unos dioses ajenos”.

OBRA DE QVIRON LETHEBAIN
Un ejemplar donde las palabras homenajean a la arquitectura, pintura, escultura y fotografía. Tanto a las obras como a sus autores, pues sin las manos, la mente y la magia del artista, la creación no existiría.

QUIOSCO DEL MUSEO CERRALBO
Para tal acontecimiento, además de su pareja Qviron, que desde la sombra le ayuda a preparar todos los eventos, Guillermo se rodeó del prologuista del libro, Octavio Aceves, quien con sus palabras suaves, templadas y sinceras, presentó el poemario y a su autor.

          Guillermo tomó la palabra para deleitarnos con algunos de los poemas contenidos entre dichas páginas, y como ya viene siendo habitual, envolvió el acto de solemnidad, en esta ocasión apoyándose en el gran violonchelista: Beltrán Alonso.  

EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN
En la voz de Guillermo pudimos escuchar los poemas dedicados  al “Quiosco del Museo Cerralbo”. “Gran farol del claustro”. “Cubre tu rostro con un velo y esparce cenizas sobre tu cabeza” de Qviron Lethebain. “El violín canario” (Fotografía por hacer). “San Sebastián” de Berruguete. Museo Nacional de Escultura de Valladolid. “La Piedad de Nicodemo” de Miguel Ángel Buonarroti.  “Lord Byron o his death bed” de Denis Odevaere. “El martirio de San Sebastián” de El Greco. Catedral de Palencia. Y para que la magia no se rompiese, entre uno y otro, se escucharon las piezas musicales: El estudio número siete de Jean Louis Du Port. Un fragmento de la ópera Jerjes de Haendel. El adagio de la Sonata en La Mayor de Boccherini y la suite número 5 de Bach (Sarabande)

Todo ello en una sala con una magnífica sonoridad, un lleno absoluto y un nuevo éxito de presentación para un poemario al cual auguro, todo lo mejor.

 

miércoles, 2 de noviembre de 2016

LA HISTORIA DE JAN: CRÍTICA DE CINE.


¿Algún día podré jugar con mi hijo al futbol? Esa es una de las primeras preguntas que le hace Bernardo a su mujer Mónica, cuando se enteran que su hijo tiene el síndrome de Down. Una frase dicha entre el dolor, la resignación y sabiendo el largo camino y lucha que les queda por delante.

Por delante el espectador tiene 94 minutos en un documental  cargado de positivismo, de energía vital, de sueños y esperanzas que nunca se rompieron, aunque los ojos en muchas ocasiones se inundaban en lágrimas y el cansancio físico, se apoderaba de ellos.

Bernardo Moll Otto y Mónica Vic, son los padres del pequeño Jan, que tras el primer impacto de la noticia, aunque ambos ya lo intuían desde su nacimiento, no solo afrontan la patología de su hijo, sino que Bernardo compra una cámara para grabar el día a día de su historia.

Un día a día donde las secuencias, planos, imágenes desfilan por la gran pantalla para mostrar una realidad que están viviendo miles de familias. Una realidad que muestra a esos niños y niñas, sufrir como todos, pero sin poderse comunicar de la misma manera. Donde anhelan con un futuro en el que verse integrados en la sociedad de una forma natural, sencilla, como cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto.

Un matrimonio que envuelve a su hijo en amor y le dotan de todo aquello que precisa para que el día de mañana, en ese futuro que ha decidido ese padre grabar desde su nacimiento, sea un niño feliz, como lo es Jan, tras pasar por muchas pruebas.

Un documento filmado con temple, con muchos matices, donde no se busca la lágrima fácil, sino entrar en la historia de Jan, conocer ese mundo, descubrir cómo se cuida, se trata y se siente junto a un chico con este síndrome.

Documento que se sustenta con el guión sólido, tomado del blog que también, en ese día en el que les dieron la noticia, Bernardo decidió escribir para dar a conocer su historia.  Hoy en día, no han dejado de escribir en él, pues es la historia de un campeón, es la historia de un luchador, es la historia de una familia coraje que representa a todas esas familias con hijos que padecen esta patología, u otras parecidas.

Sé que este documental, esta película, desgraciadamente no va a tener una gran distribución como lo pueden tener las grandes películas que se acercan a las salas comerciales, pero si tú, amigo lector de esta reseña, tienes la oportunidad de verla, no lo dudes, pues su visionado debería ser obligatorio para todo el mundo.

Estreno: 4 de Noviembre

Dirige: Bernardo Moll Otto

Distribuidora: Sherock Film / Contracorriente Films