sábado, 5 de noviembre de 2022

CINE Y FESTIVALES (XLVII)

 


NUEVE CARTAS nos informa que “ULTRAINOCENCIA” de Manuel Arija con  Sergi López, David Climent y Pablo Molinero, tendrá su estreno nacional en el Festival RIZOMA.

El primer largometraje de Manuel Arija, ULTRAVIOLENCIA, tendrá su estreno nacional en la Sección Oficial Competitiva de la X edición de RIZOMA,   un festival especializado en cine emergente y de autor que se celebra en Madrid entre el 15 y el 21 de noviembre con un programa que, además de cine, acoge arte, música y otras disciplinas.

Tras conseguir una Mención de Honor en Slamdance Film Festival (EE.UU.) y participar en los festivales internacionales PÖFF Black Nights Film Festival (Estonia), TIFF Transilvania Film Festival (Rumania) e Indy Film Festival (EE.UU.), Ultraviolencia competirá por el Premio RIZOMA de CINE, otorgado por un jurado integrado por el director Juan Cavestany, la cineasta Emma Tusell y el programador Juan Manuel Domínguez.

El estreno del film en RIZOMA, tendrá lugar el jueves 17 de noviembre a las 20:00 en Cineteca Madrid en un pase con presencia del equipo. La película se volverá a proyectar el viernes 18 a las 19:45 en Sala Equis.

Protagonizada por Pablo Molinero y David Climent, a los que acompaña un brillante Sergi López, ULTRAVIOLENCIA es una comedia surrealista de ciencia ficción, con una puesta en escena performática, sobre la fe, los sacrificios inútiles y la condición humana.

SINOPSIS: Una organización religiosa emprende un experimento científico para probar la existencia de Dios. Para ello seleccionan a Orión y Adán, dos iluminados obsesionados con las señales. Confinados en una cápsula y aislados del mundo exterior, intentarán establecer un contacto divino a través de sus singulares rituales. Todo empezará a torcerse cuando Orión descubra el secreto de Adán.

ULTRAVIOLENCIA es una película basada en una obra teatral homónima de la compañía de culto loscorderos.sc. Una producción independiente que ha sido posible gracias a una exitosa campaña de crowdfunding, a los escasos ahorros del director y de su productora y al trabajo casi desinteresado del equipo técnico y artístico.

Dirigida por Manuel Arija y escrita por Manuel Arija, David Climent y Pablo Molinero, la película cuenta con dirección de Fotografía de David Palacio, dirección de Arte de Kike Blanco, diseño de vestuario de Laia Muñoz y producción de Pilar López y Leticia Palomo. Manuel Campos es el compositor de la banda sonora y Alma Prieto, la directora ejecutiva. Con una duración de 95 minutos, ULTRAINOCENCIA es una producción de Chicken Assemble Producciones.

Rodada en Madrid, Cataluña, Almería y Aragón varios años antes de la pandemia, en localizaciones como un secadero de jamón, en un palacio episcopal o en una mina abandonada, también se construyeron decorados y maquetas, y se generaron más de 300 planos de efectos digitales

El director afirma que "Ultrainocencia es una película que trata la religión, la creencia en lo desconocido y lo inexplicable pero, para mí, enlaza con la búsqueda de cualquier objetivo inalcanzable en la música, la literatura, la fotografía o cualquier forma artística. He tardado casi cuatro años de duro trabajo en materializarla y por momentos he sentido que la misma premisa en la que se basaba la película, de un camino inalcanzable, se extendía a mi propia vida. Afortunadamente no estaba solo y eso me ha demostrado que incluso las mayores adversidades pueden superarse”. 

NUEVE CARTAS nos informan que el cortometraje “CUERDAS”, preseleccionado para los 37 Premios Goya

Tras hacerse con el Primer Premio en la sección de cortometrajes (ex aequo con Loop de Pablo Polledri) en la 24.ª edición del Festival de Cine Independiente, Abycine, y con el Premio del Público en la sección Medioambiente del XXI Avilés Acción Film Festival, y competir en la Sección Oficial de Octubre Corto, CUERDAS participa próximamente en los festivales estatales El Meteorito (28 al 29 de octubre en Molina de Segura), Alcine (3 al 13 de noviembre en Alcalá de Henares), ZINEBI (11 a 18 de noviembre en Bilbao) y l’Alternativa (18 de noviembre al 4 de diciembre en Barcelona). Además, el cortometraje de Urresola participa en dos festivales internacionales con presencia de la directora: la 44.ª edición de CINEMED, Festival de Cine Mediterráneo de Montpellier (21 al 29 de octubre en Francia) y 26.ª Internationale Kurzfilmtage Winterthur (8 al 13 de noviembre en Suiza), donde compite en Competición Internacional.

Ganadora del premio a la Mejor Ficción (Melhor Filme de Ficção) en la 30 edición del Festival Internacional de Cinema Curtas de Vila do Con, y del galardón 'Le Rails d’or' en la 61.ª Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde tuvo lugar el estreno internacional de este cortometraje, CUERDAS también participó en la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y forma parte del catálogo KIMUAK de 2022, una selección anual de cortometrajes realizados en Euskadi con objeto de promocionarlos y distribuirlos en los principales festivales de cine y eventos audiovisuales para ponerlos al alcance del público internacional.

A caballo entre su anterior corto —POLVO SOMOS— y su primer largometraje —20.000 ESPECIES DE ABEJAS, actualmente en fase de montaje– en esta obra su directora nos presenta a una coral de mujeres que debe afrontar la decisión de aceptar la ayuda de una empresa contaminante de la región para garantizar su continuidad como formación.

Cuerdas es una producción de Sirimiri Films, Gariza Films y Katz Estudio. Marvin&Wayne se encarga de la distribución. El film cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura - ICAA (produccion de cortometrajes sobre proyectos), el Gobierno Vasco (producción de cortometrajes) y la Diputación Foral de Álava (producción de cortometrajes).

Rodada en castellano con una duración de 29 minutos, CUERDAS está escrita y dirigida por Estibaliz Urresola Solaguren. Itxaso Frau, Ana Angulo,  Lara Izagirre y Estibaliz Urresola son las productoras del film, que cuenta con dirección de fotografía de Lara Vilanova y dirección de arte de Corina Herran. Luca Rullo se encarga del sonido directo y Koldo Corella del diseño y montaje de sonido. Maialen Sarasua Oliden firma el montaje, Alba Lozano es la script, Silvina Guglielmotti es ayudante de dirección e Itxaso Frau Terradillos es directora de producción. Karla Biondini es la responsable del diseño de vestuario, y Araitz Pildain del maquillaje y peluquería. Juanjo Agirreolea se ocupa del etalonaje y Guillermo Sevillano de los efectos visuales.

El rodaje de Cuerdas se desarrolló entre el 9 y el 14 de noviembre de 2021 en las localidades de Muskiz (Bizkaia) y Llodio (Álava). El reparto está integrado por Begoña Suárez Ereño (Rita),  Miguel Garcés (Ramón), Xanti Agirrezabala (Marcos), JoneLaspiur (Jone), OierZuñiga (directivo), Ainhoa Jauregi Ruizei (directiva). El cortometraje cuenta con la colaboración especial del grupo de teatro Juego de Damas y de la Coral de Mujeres de San Fuentes. 

SINOPSIS: La coral de mujeres a la que pertenece Rita (90) está a punto de disolverse porque han perdido la subvención municipal que les permitía mantener el local de ensayo. Ahora la coral tiene que decidir si aceptar o no el patrocinio de una de las empresas más contaminantes del valle que garantizaría la continuidad de la formación.

SURTSEY FILMS nos informa que “SAINT OMER (EL ESTADO CONTRA LAURENCE COLY)” formará parte de la Sección Oficial del Festival de Sevilla.  

La cinta, dirigida por Alice Diop, sigue a Rama, una novelista que asiste al juicio de Laurence Coly en el Tribunal Penal de Saint-Omer para utilizar su historia para escribir una adaptación moderna del antiguo mito de Medea.

Durante el Festival de Sevilla contaremos con la visita de Guslagie Malanda, protagonista de la película.

Guslagie Malanda debutó en el largometraje con el papel principal de Mi Amiga Victoria, de Jean-Paul Civeyrac, en 2014, junto a Pascal Greggory. Es licenciada en Historia del Arte y ha trabajado ampliamente como comisaria independiente.

SURIA COMUNICACIÓN nos informa que Carlos Pardo Ros presentará en el Festival de Sevilla H, su impactante debut en el largometraje

La crítica ha dicho que se trata de un filme insólito, "un cruce imposible entre el nihilismo de Gaspar Noé y el trascendentalismo de Terrence Malick". Palabras mayores para celebrar la audacia de una película como H, debut en el largometraje del cineasta Carlos Pardo Ros y una de las propuestas más inclasificables del cine español reciente, que tendrá su puesta de largo nacional, tras su estreno en Visions du Réel, en el próximo Festival de Sevilla dentro de la sección Las Nuevas Olas - No Ficción.

H parte de un hecho real, la cogida mortal que sufrió un corredor durante los sanfermines de 1969 que, contra lo que manda la tradición, acudió al encierro vestido de azul. Una cornada le atravesó el corazón matándolo al instante. Nadie sabía quién era aquel hombre que en sus bolsillos llevaba un llavero con la letra H. Tras muchas horas en la morgue, fue identificado. H era el tío de Carlos Pardo Ros.

Tomando como referencia el caso de su tío y todo el misterio que lo rodeó, Carlos Pardo Ros reunió a cuatro amigos suyos para ponerles a deambular por las calles de Pamplona en esas horas inciertas que conectan la noche con el amanecer en las que desapareció el rastro de H en plenos sanfermines. Vestidos de azul, como H, se convirtieron en sus fantasmas durante los diez días que duran las fiestas.

SINOPSIS: El 12 de julio de 1969, en el encierro de San Fermín, un toro mató a H de una cornada en el corazón. Hoy los fantasmas de H beben, ríen y bailan por esas mismas calles intentando escapar de un cuerpo que se acaba.

NUEVE CARTAS nos informan que “A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTO” de María Elorza, tendrá su estreno internacional en el Festival de Rotterdam.

El primer largometraje de la cineasta Maria Elorza, A los libros y a las mujeres canto, tendrá su estreno internacional en la 52.ª edición del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), que se celebrará en la ciudad holandesa entre el 25 de enero y el 5 de febrero. El film se podrá ver dentro de la sección Bright Future, que acoge una selección de óperas primas que representan la vanguardia del cine contemporáneo.

Tras participar esta semana en Vitoria-Gasteiz en la VIII Semana de Cine Documental Vasco, la película, que tuvo su premiere en la sección New Directors del Festival Internacional de Cine de San Sebastián —donde se alzó con el Premio TCM de la Juventud y una mención especial del Premio Irizar al Cine Vasco—, participará próximamente en dos festivales que contarán con la presencia de su directora, Maria Elorza: Zinebi y L’Alternativa.

El film se podrá ver en el marco de la 64ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - Zinebi, que se celebrará entre el 11 y el 18 de noviembre. A los libros y a las mujeres canto está programada para el martes 15 de noviembre, a las  20:00 en Cines Golem Alhóndiga, dentro de la sección Beautiful Docs - Panorama de Documentales del Mundo, una selección de documentales estrenados mundialmente a lo largo de los últimos doce meses.

Además, participará en la Sección Oficial del Festival de Cine Independiente de Barcelona, l'Alternativa, cuya 29.ª edición tendrá lugar entre el 18 de noviembre y el 4 de diciembre. La película se proyectará el martes 22 de noviembre, a las 20:00 en el Auditorio del MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Escrita y dirigida por Maria Elorza, que también se ocupa de la fotografía y el montaje, la cinta es la cuarta colaboración de la directora con Txintxua Films. Koldo Almandoz  es productor y Marian Fernández Pascal (Txintxua Films) es productora ejecutiva.  Xanti Salvador es el responsable de la postproducción del sonido. El reparto cuenta con Antonia Deias, Loreto Casado, Viki Claramunt, Waltraud Kirste y Anne Elorza.  Rodada en castellano e italiano en Gipuzkoa (San Sebastián, Zarautz, Pasaia), Navarra, (Esparza, Turrillas), Bilbao, Madrid, Suances e Italia (Cerdeña, Herculano, Monte Vesubio, Nápoles), la película tiene una duración de 72 minutos. 

Ganadora del Premio al mejor proyecto del foro profesional ZINEBI – Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao y del Premio al mejor proyecto español en el MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone) del Festival de Málaga, A los libros y a las mujeres canto cuenta con una ayuda a la producción del Gobierno Vasco.

En palabras de la directora, “Virgilio empezaba la Eneida declarando que iba a cantar 'a las armas y al hombre'. Con el título de esta película nos apetecía hacer un guiño a ese verso. Porque aunque nuestras intenciones sean casi opuestas, también queremos dialogar con la tradición pasada. Esta película es el retrato de cuatro personajes y de sus libros. Son mujeres que se han pasado la vida leyendo y estudiando, es decir, cuidando de un patrimonio muy valioso. Con esta película nos preguntamos cómo pueden la literatura, el cine o las imágenes ayudarnos a vivir, cómo pueden hacernos más libres, sobre la importancia de la imaginación en la vida cotidiana, sobre cómo puede transmitirse la alta cultura de una forma que no sea elitista. La película también es una reivindicación de las letras y, a su vez, un homenaje a estas mujeres que se ocupan de preservarlas en un acto de resistencia”

SINOPSIS: Una mujer casi fue llamada Avioneta. Otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan. Las planchadoras recuerdan poemas. A todas ellas, les canto.

Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo, un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución, sin armas.

DIAMOND FILMS nos informa que  “TODAS SOMOS JANE” se presentará en el Festival Internacional  Evolution! De Mallorca y llegará el 14 de abril de 2023 a los cines.

 ‘TODAS SOMOS JANE’ (CALL JANE), protagonizada por Elizabeth Banks, se presentó el viernes 28 de octubre en el EVOLUTION! Internacional Film Festival de Mallorca, y se estrenará en cines el 14 de abril del próximo año.

“Todas somos Jane”, se presentó mundialmente en el Festival de Sundance este año, participó en la Sección Oficial del Festival Internacional de Berlín y esta semana se estrena en los cines de Estados Unidos. 

La película está dirigida por la norteamericana Phyllis Nagy y protagonizada por Elizabeth Banks  junto con Sigourney Weave, Chris Messina, Wunmi Mosaku y Kate Mara (‘HappyThankYouMorePlease’).

“Todas somos Jane” retrata una época crucial del aborto en la historia de Chicago. Está basada en parte en los hechos reales relacionados con el Colectivo Jane, que practicó miles de abortos durante un período de cuatro años gracias a su movilización encubierta. Apoyada por un impresionante reparto, Elizabeth Banks ofrece una notable interpretación como Joy, cuya determinación y fuerza siguen siendo relevantes más de medio siglo después. La película plantea cuestiones urgentes sobre las barreras sistémicas, la naturaleza siempre cambiante de la política y la lucha de las mujeres por mantener el control de sus cuerpos.

Sinopsis: Chicago, 1968. Joy (Elizabeth Banks), una ama de casa, lleva una vida normal con su esposo y su hija, mientras la ciudad y la nación están al borde de una violenta agitación política. Pero cuando se queda embarazada sin desearlo y con un riesgo mortal para su salud, nadie está dispuesta a ayudarle en una época en la que legalmente no puede abortar. Su viaje para encontrar una solución a su situación le lleva hasta una organización clandestina de mujeres, liderada por Virginia (Sigourney Weaver), que le brindará una alternativa más segura y le cambiará la vida.

FILMAX nos informa que Karra Elejalde e Ivan Barnev, Premio Mejor Actor "ex aequo" en SEMINCI por su trabajo en "VASIL"

"VASIL", el debut de la valenciana Avelina Prat en el largometraje de ficción, está de enhorabuena. Sus protagonistas, Ivan Barnev y Karra Elejalde, recibirán esta noche el Premio al Mejor Actor “ex aequo” en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, por su excelente interpretación de Vasil y Alfredo, el fascinante inmigrante búlgaro y su taciturno anfitrión, dos personajes que se complementan conformando la esencia de esta fábula sobre la incomunicación que ha recibido también el calor de crítica y público.

"VASIL", que llegará a las salas de cine el próximo 4 de noviembre de la mano de Filmax, se presentaba en primicia para España en el certamen vallisoletano el pasado martes tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Varsovia. Un recorrido por festivales que continuaba con La Mostra de Valencia, donde el miércoles recibía el calor de la ciudad donde se rodó y el Festival Ópera Prima Ciudad de Tudela donde mañana domingo Avelina Prat presentará su trabajo.

El actor búlgaro Ivan Barnev, declaraba su emoción al recibir la noticia: “This is my first and most valuable international award and I am extremely happy to receive it in the company of such a wonderful actor as Karra Elejalde.”

Y Karra remataba: “Recibir un premio aquí en el contexto de un festival internacional como SEMINCI, me hace muchísima ilusión y me hace sentirme muy, muy agradecido. Podríais pensar que recibir un premio “ex aequo” me hace la mitad de ilusión, pero es el doble. Me encanta que haya sido de esta manera. Yo no hablo otro idioma, ni inglés, ni búlgaro, pero Ivan y yo nos hemos sabido entender y no sólo hemos sido capaces de trabajar juntos, sino que nos hemos hecho grandes amigos. Le quiero”

Alexandra Jiménez, Susi Sánchez y la británica Sue Flack completan el reparto de esta fábula contemporánea que narra la historia de Vasil, un inmigrante búlgaro, un hombre singular, que transmite bondad, pasión, y una peculiar sabiduría; que ve la vida de otra manera y cuenta pequeñas historias fascinantes... y los dos meses que pasa en España, en casa de Alfredo, un hombre solitario y poco sociable y junto a sus valedoras en el club de bridge, Carmen, una elegante viuda y Maureen, una irlandesa combativa y defensora de la justicia social.

"VASIL" propone una reflexión sobre la dificultad de conectar con el otro y la torpeza para relacionarnos, especialmente si el otro es “diferente”, pero también con aquellos que tenemos más cerca. Habla también de inmigración, pero especialmente de acogida.

Y sobre todo, "VASIL" es la historia de una amistad, y de cómo una persona desconocida y aparentemente extraña, puede dejar en nosotros una huella indeleble.

Un proyecto con un marcado sello personal, “una película de autora” de sutil delicadeza y vocación internacional producida por Distinto Films junto a Activist 38 desde Bulgaria.

Isabel Coixet, erigida en una suerte de madrina de la película, ha dicho de "VASIL": “Un film maravilloso, delicado, que permanece en la memoria del espectador.” Y de alguna manera vaticinaba ya este premio añadiendo “Karra Elejalde en el mejor papel de su carrera”.

Sinopsis: Vasil es inteligente, carismático y un número 1 jugando al bridge y al ajedrez, pero duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa. Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo. Y es que Vasil tiene este don: transformar para siempre a aquellas personas con las que se relaciona.

El guion se inspira en la experiencia personal de la directora, quien sintió la necesidad de plasmarla en imágenes. Un esperado trabajo impulsado desde su concepción por programas y festivales nacionales e internacionales como el Berlinale Talents 2018, donde fue uno de los 10 proyectos seleccionados en la sección Script Station de entre más de 500 propuestas de todo el mundo.

“Mi padre me llamó una mañana para contarme que tenía un búlgaro en su casa. Tal cual. Así empezó todo. Yo soy esa hija que, perpleja y desconcertada, se dedicó a observar todo lo que sucedía como si fuera una película. Lo contaba a mis compañeros, fascinada con cada nuevo suceso, con las reacciones de unos y otros, redescubriendo a mi padre... Y cuando todo acabó, entendí que solo había sido eso, una espectadora, que me había perdido algo en el camino. Y me di cuenta de que, sin conocerlo, este hombre había despertado algo en mí. Así que hice lo único que podía hacer: escribir esta historia.” – apunta Avelina Prat.

Producida por DISTINTO FILMS y DIFERENTE FILMS AIE, la película es un claro exponente de la especial apuesta de la compañía liderada por la ganadora de un Goya Miriam Porté que desarrolla y produce proyectos cinematográficos y televisivos de autoras y también de nuevos talentos.

Coproducida con Bulgaria, "VASIL" retrata la diversidad Europea y plantea situaciones y conflictos que suponen una realidad común en todos los países del continente. Movimientos migratorios, identidad cultural, integración, diferentes miradas hacia el extranjero. Temas en los que han destacado las coproductoras de esta cinta, Mina Mileva y Vesela Kazakova, de Activist 38.

Rodada en Valencia la película cuenta con un plantel de grandes profesionales entre los que se encuentran el director de fotografía Santiago Racaj o la directora de arte Mónica Bernuy, ambos nominados al Goya en sus respectivas categorías.

Además de los numerosos reconocimientos internacionales al proyecto, "VASIL" cuenta con el apoyo del ICAA, el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y el Programa Creative Europe Media de la Unión Europea así como la participación de RTVE, TV3 y À Punt, quienes ya han adquirido los derechos. Llegará a los cines de toda España el 4 de noviembre con distribución de Filmax, responsable también de las ventas internacionales.

SURIA COMUNICACIÓN y ATALANTE nos informa que Rita Azevedo Gomes y Ado Arrieta presentarán El trío en mi bémol en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La nueva película de Rita Azevedo Gomes, tras su première internacional en la Sección Forum de la pasada Berlinale, compite en Revoluciones Permanentes. El film se basa en la única obra de teatro escrita por Éric Rohmer, que en nuestra escena protagonizó Bárbara Lennie.

El trío en mi bémol propone una inmersión en el universo de Éric Rohmer de la mano de Rita Azevedo Gomes, quien regresa a Sevilla, tras presentar el film en la Berlinale. El próximo sábado, 6 de noviembre, la directora lusa presentará la película a las 17:00 horas en los Cines Nervión junto con uno de sus intérpretes, Ado Arrieta.

En esta ocasión, la cinta participa en la Sección Revoluciones Permanentes. Azevedo Gomes es una habitual del certamen en el que ha participado con La venganza de una mujer (2013) y el film colectivo Danzas macabras, esqueletos y otras fantasías (2019). En esta adaptación de la única obra de teatro escrita por el autor de La rodilla de Claire o Mi noche con Maud, Azevedo Gomes plantea una serie de encuentros entre un hombre y una mujer (a los que dan vida Pierre Léon y la actriz habitual en su fimografía Rita Durão) que fueron pareja y ahora son amigos, en los que hablan de problemas amorosos y otros asuntos personales en un entorno idílico. En nuestra escena teatral Bárbara Lennie dio vida a su protagonista dirigida por Antonio Rodríguez.

SINOPSIS: Jorge está preparando una película sobre El trío en mi bémol, la única obra de teatro escrita por Éric Rohmer: Adélia y Paul se divorciaron hace mucho tiempo. Un día, ella le hace una visita. A lo largo del año, se encuentran siete veces. 

"Esta es una de esas raras ocasiones en las que se va al cine anticipando dos horas de disfrute. He aquí las razones: Rita Azevedo ('La venganza de una mujer', 'La portuguesa') dirige a Jorge (un divertidísimo Ado Arrieta) quien a su vez dirige una adaptación al cine de una obra de teatro de Éric Rohmer, una “quinta” aventura inédita del guion de 'Cuatro aventuras de Reinette' y 'Mirabelle'. En ella, Paul (Pierre Léon) vive en una casa rodeada de árboles y próxima a la costa, en la que recibe siete visitas de su examante Adélia a lo largo de un año. Ella tiene otra pareja, pero algo queda entre ellos. Nos mecemos así en una tensión deliciosa, entre conversaciones que van de la música al amor, en la particular manera rohmeriana de hacer filosofía de los sentimientos". ().Equipo del SEFF

KARMA FILMS nos informa que “EL CAFTÁN AZUL” de Maryam Touzani se cuela en el Palmarés de la SEMINCI.

Lubna Azabal gana el premio a la Mejor Actriz de la 67ª edición del Festival de Valladolid.

EL CAFTÁN AZUL, segundo largometraje de la actriz y directora de origen marroquí Maryam Touzani, ha sido una de las películas ganadoras de la recién clausurada 67ª edición de la Semana Internacional de cine de Valladolid. Lubna Azabal, protagonista de los dos trabajos de Touzani como directora, ha recibido el premio a la Mejor Actriz de la Seminci por su interpretación de Mina.

El Caftán azul” suma por tanto otro galardón más tras obtener el Premio Fipresci "Un certain regard" en el Festival de Cannes y ser seleccionada por Marruecos para representar al país en los Oscar como Mejor Película Extranjera, La película protagonizada por Lubna Azabal, Saleh Bakri y el debutante Ayoub Missioui es una exquisita, sensible y delicada historia de amor, miedos y tradiciones que nos habla sobre la libertad de ser quien eres y de amar a quien quieres amar. 

SINOPSIS: Halim lleva mucho tiempo casado con Mina, con quien regenta una tienda tradicional de caftanes en la medina de Salé, una de las más antiguas de Marruecos. La pareja vive desde siempre con un secreto que Halim ha aprendido a ocultar. Pero la enfermedad de Mina y la llegada a la tienda de un joven aprendiz, amenazan con perturbar ese equilibrio.

NUEVE CARTAS nos informan que “LA QUIETUD EN LA TORMENTA” de Alberto Gastesi participará en el Festival de Cine de Gijón/Xixón 

La película LA QUIETUD EN LA TORMENTA (Gelditasuna ekaitzean), primer largometraje de Alberto Gastesi, protagonizado por Loreto Mauleón e Iñigo Gastesi, participará en la 60 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, que se celebrará entre el 11 y el 19 de noviembre.

Tras su premiere mundial en la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el film tuvo una excelente acogida, “La quietud en la tormenta (Gelditasuna ekaitzean)” se podrá ver el jueves 17 de noviembre en un pase que contará con un encuentro con el equipo de la película y que tendrá lugar a las 19:45 en la Escuela de Comercio de Gijón.

El pase de este film se enmarca en el ciclo Crossroads, fruto de la colaboración entre el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón y el Festival de San Sebastián (SSIFF) para programar en el certamen asturiano una cuidada y variada selección de trabajos que pasaron por la reciente edición del festival donostiarra en la que confluyen las líneas de programación de ambos certámenes. Se afianza así la común apuesta del FICX y del SSIFF de fomentar la cooperación entre festivales para favorecer la circulación de películas de cine de autor y la optimización sostenible de recursos. 

Junto a “La quietud en la tormenta (Gelditasuna ekaitzean)”, única cinta de nacionalidad española programada en este ciclo, se podrán ver en Crossroads los filmes 1976 de Manuela Martelli, Il Boemo de Petr Václav, La emperatriz rebelde (Corsage) de Marie Kreutzer, Unrest de Cyril Schäublin y Walk Up de Hong Sangsoo.

La cinta está protagonizada por Loreto Mauleón, en su primer trabajo protagonista en un largometraje, e Iñigo Gastesi. Les acompañan Aitor Beltrán  y Vera Milán.

SINOPSIS: Lara vuelve de París con su pareja, Telmo, a instalarse definitivamente en Donostia. Daniel nunca ha salido de la ciudad; ahora vive con su novia, Vera, y trabaja para la inmobiliaria de su madre. Las vidas de Lara y Daniel se cruzan en la visita a un piso en venta, pero quizás esta no sea la primera vez que se hayan encontrado. A caballo entre el pasado y el presente, Gelditasuna ekaitzean explora la historia de amor de dos personas cuyas vidas, en otras circunstancias, en otros tiempos, pudieron haber tomado otros caminos.

Dirigida por Alberto Gastesi con guion de Alex Merino  y Alberto Gastesi, “La quietud en la tormenta” cuenta con Esteban Ramos como director de fotografía. Itziar Otxoa es la directora de producción. Alejandra Arróspide firma la dirección artística. Iona Lacunza es la responsable de vestuario. Andrea Lizarazu y Kizkitza Retegui se ocupan del maquillaje, y Nerea Iglesias y Olga Cruz de la peluquería. Andrea Sáenz Pereiro se encarga del sonido e Iñaki Carcavilla de la música. Jaione Daubagna es ayudante de dirección.  Alejandra Arróspide, Iñigo Gastesi y Alberto Gastesi son los productores ejecutivos.

Filmada entre los meses de abril y junio de 2022 en diferentes localizaciones de la ciudad de San Sebastián, el rodaje de “La quietud en la tormenta (Gelditasuna ekaitzean)” se estructuró en dos fases. Durante la primera parte, grabada en el mes de abril, se filmaron las secuencias correspondientes al pasado narrativo de la historia. Y en el mes de junio se completó el rodaje con la filmación de las escenas ubicadas en el presente de la historia.

“La quietud en la tormenta” es una producción de VIDANIA Films. Cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la participación de EiTB. Grabada en euskera y castellano, en blanco y negro y en formato 4:3, la película tiene una duración de 97 minutos. Su estreno en salas de cine tendrá lugar en 2023.

El director de la cinta admite que “cuando rastreo los orígenes de esta película siempre acabo en una imagen-escena fundacional, una idea génesis: el reencuentro de dos personas, años después de haber tenido una relación pasional, en un piso en venta en el centro de la ciudad. Él va a enseñarlo, como trabajador de una inmobiliaria. Ella, con su pareja actual, acude a la visita como interesada en su compra. La tensión dramática entre personajes que ocultan información en un lugar de pasillos y habitaciones, un espacio de geometrías y abismos, fue el impulso desde el que partir: un mundo acotado y aislado donde se encuentran el pasado y las posibilidades de un futuro.

A partir de ahí, el proceso de escritura y rodaje (siempre entremezclados) ha sido una exploración de esas habitaciones del piso en venta que nos ha llevado hasta una historia de parejas, un relato sobre montañas rusas y peces, un retrato de una ciudad, Donostia, una generación de treintañeros que la habita y los dos idiomas que se escuchan en sus calles. Este film es, en última instancia, voluntad de exploración y la búsqueda de un tono propio, el rizoma que ha nacido de la energía de un grupo de técnicos, cineastas e intérpretes con un talento y amor infinitos”.

SURIA COMUNICACIÓN nos informa que el cineasta portugués Nuno Beato presentará Los demonios de barro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La producción internacional, que combina stop-motion con animación en 2D y que cuenta con Carlos Juárez (El Hoyo) y Xose Zapata (The Monkey) como coproductores, participará en la Sección Historias Extraordinarias del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Después, se estrenará en Galicia el 18 de noviembre y en el resto del Estado el 13 de enero de la mano de Syldavia Cinema.

Los demonios de barro se ha realizado durante los últimos cuatro años entre las ciudades de Lisboa, A Coruña, Bilbao y Burdeos. Ha contado con un amplio equipo de profesionales de larga trayectoria. Con un presupuesto de tres millones de euros, lleva el sello de Basque Films como Pos Eso (Sam Orti, 2014). La productora vasca liderada por Carlos Juárez ha participado con este film por tercera vez en la Sección Oficial de Annecy, donde también compitió con Psiconautas, los niños olvidados (Alberto Vázquez, 2015). Por su parte, Xosé Zapata es el responsable de Sygnatia, productora de films premiados en Annecy como Arrugas (2011, Ignacio Ferreras) o Buñuel y el laberinto de las tortugas (2018, Salvador Simó).

Los demonios de barro se estrenará en cines de Galicia próximo 18 de noviembre de la mano de Syldavia Cinema, tras su paso por el Festival de Sevilla. A las salas del resto del Estado llegará el 13 de enero.

El largometraje cuenta con las voces de prestigiosos intérpretes gallegos como Isabel Navieira, Monti Castiñeiras, Ledicia Sola o Celso Bugallo y en su equipo de FX con Iñaki Madariaga, ganador del Premio Goya, el Premio Gaudi y el Premio EFA por El Hoyo. En esta tarea le acompaña, en esta ocasión, Raúl Campos, que también ha formado parte del equipo técnico de la película dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia.

La película, inspirada visualmente en la cerámica tradicional portuguesa, cuenta la historia de Rosa y del retorno a sus raíces y a la vida natural de campo y su aldea natal. 

Los demonios de barro trata temas de actualidad como la destrucción de la naturaleza, el abandono del campo, la superficialidad de las relaciones humanas en la vida moderna y la búsqueda de nuevas formas de vida en equilibrio con el entorno.

SINOPSIS: Rosa, una profesional de primera línea, muy valorada en el mercado empresarial, lleva una vida exigente dedicada por completo a su trabajo. La muerte de su abuelo, del que se había distanciado progresivamente por su inagotable trabajo, acaba provocándole un repentino ataque de estrés que pone en duda sus decisiones. Rosa decide entonces abandonar la ciudad y se lanza a buscar el lugar y los recuerdos de su infancia, vivida al lado de su abuelo.

Cuando llega a la propiedad aislada en medio del paisaje montañés, descubre que su abuelo le ha dejado un terreno prácticamente abandonado y la casa de su infancia casi en ruinas. Impulsada por el remordimiento y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo para sí misma, intenta reconstruir la casa y los campos. Sin embargo, Rosa no está sola.

Además de las personas con las que establecerá nuevos vínculos, aparece un grupo de demonios de arcilla modelados por su abuelo que parecen, a veces, cobran vida, aconsejándola y guiándola y consolándola, como él mismo habría hecho.

Los demonios de barro es una co-producción hispano-franco-portuguesa de Sardinha em Lata (Portugal), Caretos Films A.I.E. (Galicia), Basque Films (País Vasco) y Midralgar (Francia), que cuenta con la participación de TVG y el apoyo de Eurimages, República Portuguesa, ICAA - Ministerio de Cultura, PIC Portugal, Visit Portugal, Ibermedia, Région Sud, Nouvelle Aquitaine y CPF y Xunta de Galicia.

NURIA COSTA nos informa que “ARQUITECTURA EMOCIONAL 1959” de León Siminiani preseleccionado a los GOYA.

La productora El Gesto Cinematográfico, se complace en anunciar que su primera producción, el cortometraje Arquitectura emocional 1959, dirigido por León Siminiani, es uno de los 15 cortometrajes preseleccionados a los Premios Goya en la categoría de ficción.

Además, el cortometraje ha sido recientemente galardonado con la Espiga de Oro de la Seminci  y el Premio EFA Short Film Nominee Valladolid. 

El jurado de la sección oficial de la Seminci ha destacado del corto: “por ser una ilustración de cómo casar la arquitectura con el cine y la fotografía gracias a sus múltiples capas, y por ser un perfecto reflejo de la Historia de España (desde finales de los 50 hasta la actualidad) a través de la arquitectura”

En Arquitectura emocional 1959, Siminiani firma un original cortometraje a caballo entre el documental y la ficción, en el que recrea la historia de amor entre dos jóvenes estudiantes en el Madrid de finales de los años 50.

SINOPSIS: Madrid, octubre de 1959. Inicio del curso universitario. Sebas, 18 años. Andrea, 19. Comparten estudios de Filosofía y Letras. Acaban de conocerse. Flechazo.

Son de extracción socioeconómica opuesta. Andrea vive en un inmueble para propietarios de renta alta junto al parque del Retiro. Sebas en un piso de una colonia de vivienda social más allá de Plaza de Castilla, donde la ciudad se convierte en erial…

Estación a estación asistimos al desarrollo de su relación durante el curso académico 58-59. La diferencia de clase, el carácter y la galopante politización de un grupo de estudiantes de la Facultad entre los que se encuentra Andrea, ahondan sus diferencias hasta precipitar la ruptura a punto de llegar el verano. Sin embargo, algo que está más allá de ellos, parece intervenir para reescribir el destino de su relación. Algo que podría tener que ver con la arquitectura…

Tras su exitoso paso por la Seminci, Arquitectura emocional 1959, seguirá su recorrido de festivales nacionales e internacionales de la mano de la distribuidora Marvyn&Wayne. El próximo será ALCINE donde participará en la sección oficial.

Además, es uno de los cortometrajes preseleccionados para la próxima edición de los premios Goya.

SURIA COMUNICACIÓN nos informa que “Pez volador: la crisis del antropoceno” de Nayra Sanz Fuentes participará en el prestigioso 63º Festival dei Popoli (Florencia)

El cortometraje dirigido por la cineasta canaria, que trata sobre el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema participará en la nueva edición del certamen de cine documental más importante de Italia y el más antiguo de Europa. Desde su estreno en el Festival de Málaga, el film ha recorrido numerosos festivales internacionales. En las próximas semanas participará en citas tan relevantes como Mujeres de Cine o la 12ª Muestra de Cine de Lanzarote.

El impacto global que las actividades humanas tienen sobre el planeta es una de las principales preocupaciones de Nayra Sanz Fuentes, directora del cortometraje documental Pez volador.

Con este trabajo, la cineasta canaria reflexiona de un modo alegórico e inmersivo sobre la relación entre la humanidad, la naturaleza y la tecnología. Pez volador permite aproximarse a algunas de sus más graves consecuencias: el cambio climático, la contaminación de los mares y la desaparición de miles de especies.

El interés del cortometraje y su calidad cinematográfica le han llevado a recorrer multitud de festivales de gran reconocimiento en sus primeros meses de vida. Desde su estreno en la Sección Oficial del 25º Festival de Málaga, se ha presentado en festivales como Documenta Madrid, Las Palmas, Another Way, Abycine o CinemAmbiente, así como en certámenes de otros países como Islandia, Turquía, Italia o Austria. Hasta el momento, ha sido también seleccionado en seis festivales que forman parte del Green Film Net, una organización mundial enfocada en el cuidado medioambiental a través del cine.

En las próximas semanas, Pez volador viajará al 63º Festival dei Popoll (Florencia), el Festival Internacional de Cine Documental más importante de Italia y el más antiguo de Europa. Formará parte de Hábitat, la sección dedicada a la cuestión medioambiental junto a una selección de diez títulos procedentes de todo el mundo. Será el día 11 de noviembre en el Spazio Alfieri de Florencia.

Además, el trabajo dirigido por Nayra Sanz Fuentes se podrá ver en Mujeres de Cine 2022, un encuentro de referencia del cine español realizado por mujeres. También estará en la 12ª Muestra de Cine de Lanzarote, dentro de la sección Cruce de caminos: cineastas de Canarias (fuera de competición).

SINOPSIS: Durante miles de siglos y en diferentes culturas, el pez volador se ha entendido como un símbolo de búsqueda, de libertad y de superación. Es un animal singular que nada y vuela, que se adentra en las aguas y atraviesa el aire reflejando la posibilidad de esperanza. Su tránsito se ha entendido como un viaje observacional a través de la naturaleza, pero poco a poco la incidencia del ser humano y la tecnología se hacen más presentes, transformando y alterando el entorno...

VÉRTIGO FILMS nos informa que distribuirá “CLOSE”, “MOTHER AND SON” y “RETURN TO SEOUL” que estarás presentes en la Sección Oficial del 19 Festival de Sevilla.

Vértigo Films vuelve a estar presente, una nueva edición, en el prestigioso Festival de Cine de Sevilla. El año pasado ganó el galardón principal a la Mejor Película (llevándose el Giraldillo de Oro). Fue gracias a 'Great Freedom', de Sebastian Meise.

Este año, la participación de Vértigo Films incluye en la Sección Oficial del Festival joyas como 'Close', de Lukas Dhont, 'Mother and Son', de Léonor Serraille y 'Return to Seoul', de Davy Chou. 

CLOSE

Lukas Dhont (uno de los mejores directores jóvenes europeos) quien ya sorprendió con la fantástica 'Girl', nos regala otra obra que hará Historia en el cine reciente. En 'Close', Dhont mezcla talentos jóvenes y prometedores (los niños Eden Dambrine y Gustav de Waele) con rostros conocidos. Entre ellos, destacan la actriz belga Émilie Dequenne (ganadora del César al mejor papel de reparto) y la francesa Léa Drucker. Con guion del propio Lukas Dhont y Angelo Tijssens, la película explora la estrecha amistad entre dos niños de trece años, Leo y Remi.

'Close' estuvo en las quinielas para alzarse con la Palma de Oro de Cannes. Finalmente, fue galardonada con el Gran Premio del Jurado del Festival. Además, la película ha seleccionada para ir a los Oscar como candidata por Bélgica.

SINOPSIS: La película explora la estrecha amistad entre dos niños de trece años, Leo y Remi, en plena transición hacia la adolescencia. Tratando de entender lo que ha ido mal entre ambos, Leo buscará consuelo y comprensión en la madre de Remi, Sophie. Se producirá un viaje de perdón, vulnerabilidad y amor.

MOTHER AND SON (UN PÉTIT FRERE)

Dirigida por Léonor Serraille, quien ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes en 2017 con 'Jeune Femme' ('Bienvenida a Montparnasse'), presenta ahora su segunda película, 'Mother and Son', que también pudo verse en competición en la última edición del Festival de Cannes.

SINOPSIS: A finales de los años 80, Rose se traslada a los suburbios de París con sus dos hijos pequeños, Ernest y Jean. Abarcando un total de 20 años, desde su llegada a Francia hasta la actualidad, la película es una conmovedora crónica de la construcción y deconstrucción de una familia.

RETURN TO SEOUL

El cineasta de origen camboyano-francés, Davy Chou, estrenó en el pasado Festival de Cannes, dentro de la sección Un Certain Regard, su segundo largometraje de ficción: 'Return to Seoul'. Tras haber filmado 'Diamond Island', que se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes en 2016 y por el que obtuvo el premio SACD, ahora regresa con la mucho más compacta y redonda 'Return to Seoul'.

La película ha sido seleccionada por Camboya para entrar en la competición de los Oscar como mejor película extranjera.

SINOPSIS: Con el fin de reencontrarse con sus orígenes, Freddie, de 25 años y criada en Francia, regresa por primera vez a Corea del Sur, donde nació antes de ser adoptada. La joven, de carácter obstinado, comienza a buscar a sus padres biológicos en un país que apenas conoce, llevando su vida por nuevos e inesperados caminos.

A CONTRACORRIENTE FILMS nos informa que “AS BESTAS” triunfa en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

AS BESTAS, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y coescrita junto a Isabel Peña que llega a los cines el 11 de noviembre, consiguió el 2 de noviembre, tres de los máximos galardones que otorga el Festival Internacional de Cine de Tokio, un festival de clase A considerado el más prestigioso de Asia y que este año celebra su 35º edición. 

AS BESTAS se alzó con el Tokyo Grand Prix, que reconoce el mejor largometraje, el premio al mejor director y el premio a la mejor interpretación masculina para Denis Ménochet. El Tokyo Grand Prix recayó en el pasado en títulos como “Amores perros” (Alejandro González Iñárriti, 2000), “Broken Wings” (Nir Bergman, 2002) o “Whisky” (Juan Pablo Rebella, 2004).

El jurado del festival, presidido por la estadounidense Julie Taymor, directora de filmes como “Frida" (2002) o “Accross the Universe” (2007), calificó la cinta de Sorogoyen ante el público congregado en el Tokyo International Forum como "una obra maestra del cine, una conmovedora historia de amor sobre la división de clases y la xenofobia”. 

Este importante reconocimiento se une a los conseguidos recientemente en el Festival de San Sebastián (Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película Europea), el Antalya International Film Festival de Turquía (mejor interpretación femenina para Marina Foïs), el Chicago International Film Festival (mejor reparto), el Festival Étoiles el Toiles du Cinéma européen celebrado en Estrasburgo (Prix Odyssee del Consejo de Europa a la creación artística), el Haifa International Film Festival (Honorable Mention-The International Cinema Competition), el Festival Internacional de Cine de Gáldar, en Gran Canaria (Guayarmina de Bronce al mejor largometraje) y el Almería Western Film Festival (mejor interpretación masculina para Luis Zahera, mejor interpretación femenina para Marina Foïs y mejor dirección de fotografía para Alex de Pablo).

AS BESTAS, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y coescrita junto a Isabel Peña, tándem creativo de títulos como “Stockholm”, “Que Dios nos perdone”, “El reino” y la serie “Antidisturbios”, es un thriller de autor protagonizado por Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido y Marie Colomb acompañados por actores no profesionales.  

En el equipo técnico destacan el director de fotografía Alex de Pablo, Olivier Arson en la composición musical; el director de sonido Aitor Berenguer, y Alberto del Campo en montaje. 

Producida por ARCADIA MOTION PICTURES, CABALLO FILMS y CRONOS ENTERTAINMENT en coproducción con LE PACTE, cuenta con la participación de Movistar Plus+, Canal+ y Cine+, el apoyo de Eurimages y la financiación del ICAA, el ICEC y la CAM.  

AS BESTAS se estrenará solo en cines en España el 11 de noviembre distribuida por A CONTRACORRIENTE FILMS.  De las ventas internacionales se encarga LATIDO FILMS. 

Sinopsis: Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. 

KARMA FILMS presentará “HOLY SPIDER”de Ali Abbasi y “MORE THAN EVER” de Emily Atef en la 19ª Edición del Festival de Cine de Sevilla.

MORE THAN EVER (Plus que jamais), una película de Emily Atef con Vicky Krieps y Gaspard Ulliel

Presentada en Cannes "Un certain regard", MORE THAN EVER es la historia de Hélène (Vicky Krieps), una mujer de 33 años que vive feliz en pareja y cuya vida da un vuelco cuando le diagnostican una enfermedad incurable. Esta crisis existencial la afronta escapando a Noruega a reencontrarse consigo misma y con un blogero al que conoció por internet.  Mientras, su pareja Matthieu (Gaspard Ulliel), se aferra a la vida y trata de evitar que se rinda.  

HOLY SPIDER, una película de Ali Abbasi con Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani y Arash Ashtiani

Dirigida por Ali Abbasi y ganadora del premio a la Mejor Actriz (Zar Amir-Ebrahimi) en el Festival de Cannes, HOLY SPIDER es el nuevo trabajo del cineasta iraní tras el éxito en 2018 de BORDER. La película nos sitúa en Irán en el año 2001. Una periodista de Teherán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad santa de Mashhad para investigar una serie de feminicidios. Pronto descubrirá que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto pues los crímenes son obra de un solo hombre, que asegura purificar la ciudad de sus pecados y que ataca a prostitutas por la noche. La mirada implacable de Abbasi a la doble moral de su país de origen, le ha valido la condena de las autoridades iraníes, que han comparado a HOLY SPIDER con Los versos satánicos de Salman Rushdie.

FILMAX nos informa que “IRATI” de Paul Urkijo, gana el Premio del Público de la 33ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

“IRATI”, el segundo largometraje dirigido por Paul Urkijo, ha sido galardonado con el Premio del Público de la 33ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se clausura hoy 4 de noviembre. Suma este premio a los dos obtenidos en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges: Gran Premio Público en la Sección Oficial a Competición y Premio a los mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje (ex aequo). Los VFX de IRATI han corrido a cargo de Alive VFX supervisado por David Heras, efectos especiales Drama FX, Jon Serrano y/o maquillaje Pedro Rodriguez, Pedrati. La película llegará a las salas de cine el 24 de febrero de la mano de Filmax.

“IRATI” ha sido rodada en diferentes localizaciones de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Huesca, y está ambientada en la oscura etapa histórica del siglo VIII, con elementos mágicos de mitología vasca.

Con el euskera como lengua principal, el reparto está encabezado por el ganador de un premio Goya Eneko Sagardoy, Edurne Azkarate, Iñigo Aranbarri, Nagore Aramburu, Elena Uriz, Iñaki Beraetxe, Ramón Agirre, Kepa Errasti o Itziar Ituño, entre otros. 

“IRATI” cuenta con un equipo técnico de renombre formado por Nerea Torrijos al frente de vestuario, Mikel Serrano director de arte, Maite Arroitajauregui y Aranzazu Calleja al frente de la banda sonora, todos ellos ganadores de un Goya por Akelarre, David Heras y Jon Serrano, encargados de los efectos especiales, y ganadores del Goya por Handia, Gorka Gómez director de fotografía y ganador en 2017 del Spotlight Award que concede la Asociación Americana de Directores de Fotografía

En palabras de su director Paul Urkijo: “IRATI es la película de aventuras fantástico medieval que siempre he querido contar. Me fascina la Mitología Vasca e Irati es un homenaje épico a ese oscuro y fascinante mundo de leyenda. Para hacerla me he inspirado libremente en personajes de la novela gráfica "El ciclo de Irati" de J. L. Landa y J. Muñoz y en otras leyendas vascas y sucesos históricos como la batalla de Roncesvalles.”

Sinopsis: Siglo VIII. El cristianismo se extiende por Europa mientras las creencias paganas desaparecen.

Ante el avance del ejército de Carlomagno al atravesar los Pirineos, el líder del valle pide ayuda a una diosa ancestral. Mediante un pacto de sangre, derrota al enemigo dando su vida a cambio, pero antes, hace prometer a su hijo Eneko que protegerá y liderará a su pueblo en la nueva era. 

Años más tarde, Eneko afronta esa promesa con una misión: recuperar el cuerpo de su padre enterrado de forma pagana junto al tesoro de Carlomagno. Pese a su fe cristiana, necesitará la ayuda de Irati, una enigmática pagana de la zona.

Los dos jóvenes se adentrarán en un extraño e inhóspito bosque donde “todo lo que tiene nombre existe”.

“IRATI” está producida por Irati Zinema AIE (Bainet, Ikusgarri Films, Kilima Media) y en coproducción con La Fidele Production. Así mismo, cuenta con el apoyo de ICAA, EITB, RTVE, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz y Diputación Foral de Álava. Será distribuida el 24 de febrero de 2023 en cines de España por Filmax. Asimismo, Filmax se encargará de las ventas internacionales.

NUEVE CARTAS nos informa que “ALEGRÍAS RIOJANAS” del cineasta vasco Velasco Broca, Premio del Jurado al Mejor Cortometraje en la 33.ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

El cortometraje ALEGRÍAS RIOJANAS del cineasta alavés Velasco Broca ha resultado del ganador Premio del Jurado al Mejor Cortometraje en la 33ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, donde ha participado en su Sección Oficial, además de proyectarse en dos maratones de cortometrajes internacionales.

Jurado del Concurso Internacional de Cortometrajes de este Festival, compuesto por Leire Apellaniz, Javier Parra y Aida Solé, ha valorado “un trabajo de costumbrismo críptico que trasciende referencias que pueden ir desde Méliès a Buñuel. Un relato plagado de provocadoras propuestas tan desasosegantes como estimulantes”.

Alegrías Riojanas continúa su periplo de festivales con su próxima participación en la 64.ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - ZINEBI, que se celebra entre el 11 y el 18 de noviembre; en la 60.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, entre el 11 y el 19 de noviembre; y la 12.ª edición de Márgenes, Festival Internacional de Cine de Madrid, que tendrá lugar del 22 al 27 de noviembre.

En ZINEBI, Alegrías Riojanas participará, el lunes 14 de noviembre, a las  20:00 en Sala BBK, en una sesión espacial que incluirá el pase del cortometraje y una batalla de vídeos entre Velasco Broca y el cineasta Carlo Padial en una velada amenizada por el periodista Borja Crespo. Una actividad en la que colabora Asociación Caostica y que tiene entrada libre hasta completar aforo.

Además, la película se podrá ver en el Festival de Gijón el viernes 18 de noviembre, a las 22:30 en OCINE 1, en una sesión denominada La noche del corto español.

La exitosa trayectoria de Alegrías Riojanas en festivales continúa así tras la excelente acogida en la 55.ª edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, donde tuvo su estreno nacional dentro de la Sección Oficial Fantástico a Competición (SOFC).

La premiere internacional tuvo lugar en la sección 'Shorts with Legs' de FANTASTIC FEST, en Austin, Texas, donde fue reconocido con una Mención Especial. Además, el cortometraje se proyectó en la sesión inaugural del III Festival Internacional de Cine Lima Alterna.

Con Alegrías Riojanas regresa uno de los cineastas más personales del panorama cinematográfico nacional, conocido por su trilogía de cortometrajes Echos der Buchrücken (2000-2007) o Nuestra amiga la Luna  (2016), y lo hace con una nueva propuesta cinematográfica inspirada en la literatura folletinesca y con claves visuales del universo del cine de misterio de los años 50, del cómic belga y del Tarot de Marsella.

Rodado en B/N, 16 mm, en italiano y español, con una duración de 28 minutos, este cortometraje se estrena después de haber ganado el Focus WiP (Work in progress) de Cannes Court Métrage.

El film se presenta como una precuela del esperado primer largometraje de Velasco Broca, EL FUTURO TESTAMENTO, actualmente en fase de desarrollo y seleccionado para participar en los foros FanPitch del Festival de Sitges 2022 y Abycine Lanza en el XXIII Festival de Cine de Albacete. Un largometraje que presenta múltiples conexiones con Alegrías Riojanas, tanto a nivel visual como de contenido.

DEAPLANETA nos informa que “EL PEQUEÑO NICOLÁS” compite en la 60ª Edición del Festival de Cine de Gijón.

El pequeño Nicolás tendrá su premiere española este mes de noviembre dentro de la 60ª edición del festival de cine de Gijón. El filme compite en la Sección "Enfants Terribles". La sección, que celebra su 25 aniversario en 2022, reivindica el cine como herramienta indispensable para la educación de los más jóvenes y propone una selección de títulos especialmente indicados para niños/as y adolescentes.

El pequeño Nicolás es un filme de animación que relata la historia detrás de "El pequeño Nicolás", la célebre serie de libros infantiles creados por el escritor René Goscinny y el dibujante Jean-Jacques Sempé. Dirigen la película Amandine Fredon y Benjamin Massoubre, que tras una larga carrera como montador de animación debuta en la dirección con esta película. Massoubre co-escribe el guion junto con Michel Fessler y Anne Goscinny, escritora e hija de René Goscinny. 

El pequeño Nicolás tuvo su premiere mundial en la 75ª edición del Festival de Cannes, donde compitió por la Caméra d'Or. En junio, la película se alzó con el Premio a la Mejor Película en el Festival de Annecy, el certamen más prestigioso en el terreno de la animación cinematográfica. Tras su participación en el FICX, El pequeño Nicolás se estrenará el 2 de diciembre en cines españoles.

Sinopsis: Inclinados sobre un gran folio en blanco en algún lugar entre Montmartre y Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé y René Goscinny dan vida a "El pequeño Nicolás", un niño risueño y travieso. La suya es una infancia alegre, llena de juegos, diversión, bromas, aprendizaje, complicidad, peleas y castigos.

Las aventuras de Nicolás le llevan al estudio de sus creadores, donde habla con ellos de forma distendida. Sempé y Goscinny le cuentan cómo se conocieron y se hicieron amigos, y también responden a preguntas sobre su carrera, su infancia y sus ambiciones.

DeAPlaneta estrenará “El pequeño Nicolás” exclusivamente en cines el próximo 2 de diciembre.

AINHOA PERNAUTE y ELASTICA FILMS nos informa que “AFTERSUN” de Charlotte Wells, la película con más nominaciones a los British Independent Film Awards (16)

“Aftersun”, ópera prima de la escocesa Charlotte Wells, se convierte en la sensación del cine independiente del año al  alzarse como la película con más nominaciones a los British Independent Film Awards (BIFA). Con 16 nominaciones que incluyen la nominación a la mejor película independiente británica, a la mejor dirección y mejor dirección novel, al mejor guion y guion novel, además de para sus actores protagonistas de manera conjunta y para la debutante Frankie Corio,  el casting, vestuario, fotografía, montaje, música original, sonido, maquillaje y peluquería y diseño de producción.

La película se estrenará en cines de nuestro país el 16 de diciembrede la mano de Elastica con la colaboración de Mubi. La película se podrá ver por primera vez en nuestro país en el Festival de Sevilla (Sección Nuevas Olas) tras haber sido presentada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes donde fue galardonada con el French Touch del Jurado. Entre otros premios, se ha hecho con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Deauville, y ha sido galardonada en los festivales de Munich y Sarajevo. El filme, protagonizado por Frankie Corio y Paul Pescal (Normal People) ha sido preseleccionado a los Premios de Cine Europeo. Para la presentación en Sevilla, contaremos con la presencia de la directora, Charlotte Wells, quien también ofrecerá una jornada de entrevistas en Madrid.

SIPNOSIS: En un decadente complejo vacacional a fines de la década de 1990, Sophie (Frankie Corio), de 11 años, atesora el escaso tiempo junto con su cariñoso e idealista padre, Calum (Paul Mescal, ganador del BAFTA por Normal People). A medida que la adolescencia de Sophie aflora, el deseo de Calum por una vida fuera de la paternidad aumenta. 

Veinte años después, los tiernos recuerdos de las últimas vacaciones de Sophie se convierten en un retrato poderoso y desgarrador de su relación, mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre al que que no conoció.

Situada en la década de los 90, inspirada en la relación con su padre y con un excelente trabajo actoral en el que destaca la química entre sus dos protagonistas, Charlotte Wells debuta en el largo con 'Aftersun', filme que recibió grandes críticas en su estreno mundial en el Festival de cine de Cannes.

La película, está escrita y dirigida por la escocesa Charlotte Wells, quien hizo tres cortometrajes como estudiante en el programa de doble titulación MBA/MFA de Universidad de Nueva York, donde recibió el apoyo de BAFTA Nueva York y Los Angeles. Wells ha aparecido en "Las 25 caras del cine independiente" del Fillmaker Magazine y fue miembro de los Laboratorios de guionistas y directores del Instituto Sundance 2020. Aftersun es su primer largometraje.  

Producida por PASTEL, Adele Romanski, Barry Jenkins, Mark Ceryak y Unified Theory, Amy Jackson. Aftersun ha sido financiada por BBC Film, BFI (otorgando fondos de la Lotería Nacional) y Screen Scotland, en asociación con Tango. La película se desarrolló con BBC Film. Los productores ejecutivos son Eva Yates para BBC Film, Lizzie Francke para BFI, Kieran Hannigan para Screen Scotland, Tim Headington y Lia Buman para Tango.

ELASTICA, con la colaboración de Mubi, estrenará AFTERSUN en cines el 16 de diciembre.

viernes, 4 de noviembre de 2022

ÁRTICUS: LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD (PARTE I)

Estas navidades tu destino es… ÁRTICUS: LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD, el gran parque temático de más de 100.000 m2 en la Casa de Campo.

Un espacio para todos los públicos, para toda la familia, para disfrutar con quien quieras, seas de Madrid o  de los millones de visitantes que la ciudad recibe durante el año y en especial en Navidad. Porque Madrid, en Navidad, se viste de luz, de música, de color, de espectáculos y de vida por sus calles. Una ciudad viva que se deja descubrir y sentir, como este año lo hará en este nuevo enclave de ocio muy cerca del centro de la capital, concretamente en uno de sus grandes pulmones, La Casa de Campo.

Este es el primero de los especiales que dedicaré a Árticus: la Estrella de la Navidad y del que ya supimos de su existencia el pasado 21 de octubre cuando se lanzó una campaña de puertas  abiertas que tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre y al que se han apuntado, hasta la fecha, más de 20.000 madrileños. Hoy, en esta primera entrega, os hablaré de la presentación a los medios que tuvo lugar este pasado miércoles.

El pasado 2 de noviembre, en el Hotel VP Plaza de España Design se convocó a los medios de comunicación a la presentación de Árticus: la Estrella de la Navidad. Un parque temático muy navideño, como ya he comentado, que cuenta con cien mil metros cuadrados enclavado en la Casa de Campo y cuya apertura y encendido de luces se llevará a cabo el 16 de diciembre. Contando con Peter Pan y Campanilla, merodeando por el lugar, estoy convencido que su polvo de hadas nos acercará al gran espíritu de la Navidad, como nunca hemos visto, hasta el cierre de sus puertas el 8 de enero. Un cierre que tan solo será un stand by en el tiempo, hasta la siguiente Navidad.

Árticus: la Estrella de la Navidad, se queda en Madrid y ha sido una idea de la productora LETSGO con la colaboración de MADRID FUTURO y la propuesta gastronómica de AZOTEA GRUPO, situando a la capital española a la altura de las grandes ciudades del mundo en parques temáticos navideños como el Winter Wonderland de Londres, Marchés de Noël de París o el Rockefeller Center de Nueva York.

En el acto han intervenido Pablo Vázquez, director de MADRID FUTURO, orgulloso de formar parte de este proyecto que generará más de 1000 puestos de trabajo y con el cual pretenden colocar a Madrid al nivel de otras ciudades europeas que ofrecen ofertas de ocio similares, como las ya mencionadas. Por su parte Iñaki Fernández, CEO de LETSGO, comentó que era muy importante el hecho de descongestionar el centro de la ciudad y reunir la esencia de la Navidad en La Casa de Campo, así mismo destacó el plan de movilización creado para conectar fácil y rápidamente ÁRTICUS con el resto de la ciudad, insistiendo en que se ha cuidado cada detalle, teniendo muy en cuenta el control del aforo, para convertir ÁRTICUS en una experiencia única. Mariano Tomás Fuster, arquitecto y creativo de ÁRTICUS, se sentía especialmente satisfecho de la recuperación de una zona de edificaciones de La Casa de Campo “invadida” por la Naturaleza, hacer a los animales dueños de ella y dar otro punto de vista a las fiesta navideñas; además nos explicó en qué consistían las diferentes áreas de ocio que conforma ÁRTICUS” y para finalizar con las intervenciones presenciales, contamos con el director artístico de LETSGO, Felype de Lima, quien subrayó  que  “ya era hora de presentar ÁRTICUS, después de tantos años trabajándolo desde LETSGO”, reiterando que la visita a “ÁRTICUS” se va a convertir en una experiencia a nivel familiar que se recordará durante años, pues el parque cuenta  con muchas sorpresas que esperan a los visitantes, como el gran espectáculo sobre hielo de Peter Pan, la zona de atracciones o los pasacalles. Para terminar, el director artístico Tony Mercer, responsable de “Peter Pan on Ice”,  el famoso musical sobre hielo que llega a Madrid de la mano de la compañía de patinadores olímpicos Imperial Ice Stars, intervino vía telemática, al no haber podido asistir al acto. Una presentación en la que se respiraba felicidad y magia, con la presencia de dos personajes llegados del mundo mágico de Árticus.

Además de  LETSGO, productora responsable de espectáculos inmersivos como “Naturaleza Encendida” en el Real Jardín Botánico de Madrid y que este año regresa el 14 de noviembre o la reciente exposición sobre Tim Burton, “El laberinto de Tim Burto” en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, que os aconsejo visitar y AZOTEA GRUPO, empresa de restauración tras la que se encuentran la periodista Cristina Lasvignes y su marido José Manuel García, Árticus: la Estrella de la Navidad, cuenta con patrocinadores como MAHOU, OUIGO y CAIXABANK y los colaboradores: REPSOL, ALSA, SAPOS Y PRINCESAS, LEGO, NINTENDO, HIÓDROMO DE LA ZARZUELA y HOTELES VP

En la próxima entrega os hablaré de las diferentes zonas que los visitantes podrán disfrutar en este entorno único, para vivir unas navidades inolvidables.

jueves, 3 de noviembre de 2022

LA FORJA DE UN CAMPEÓN: CRÍTICA DE CINE

La forja de un campeón está dirigida por Daniel Graham con guion de Matt Hooking.

La acción nos sitúa a principios del siglo XIX, en 1805, en el Reino Unido, en el interior de un cuadrilátero en el que dos boxeadores están en pleno asalto. Uno de ellos es Jem Belcher (Matt Hookings) quien presenta un estado lamentable, con sangre corriendo por su cara, cuerpo y aparentemente exhausto; es entonces cuando a través del flashback regresamos a 1780 a Briston en el condado de Norfolk, Inglaterra,  en donde Jack Slack (Russell Crowe) se encuentra peleando con un contrincante, al que termina venciendo. Su nieto Jem Belcher, idolatra a su abuelo no así, su hija Mary Belcker (Jodhi May), quien le pide que por favor se aleje de su nieto, por el bien del pequeño; pero el destino llevará al niño, pasados los años, a continuar con la dinastía de boxeadores que corre por sus venas.

El productor, guionista y director, Daniel Graham, ha trabajado en la distribución de películas y entrevistando a  grandes cineastas. Su debut en la dirección tuvo lugar con el cortometraje “Deadlake” 2009 y en el largometraje con “Opus Zero” 2017 continuando con “The Obscure Life of the Grand Duke of Corsiva” 2021 y este año ofreciéndonos “La forja de un campeón: La leyenda de Jem Belcher”.

Como reza en una parte de la guía sobre la película  “Jem Belcher fue una fascinante figura en la historia del deporte, un brillante boxeador en la Inglaterra georgiana de principios de siglo XIX. El joven púgil provenía de una larga dinastía de boxeadores a la que supo defender sobre el ring pese a su aparente timidez en público”.

Esta es la premisa de la nueva película de Daniel Graham, para adentrarnos en los orígenes de este deporte a través de un personaje a quien seguramente los seguidores y estudiosos del boxeo reconocerán, pero totalmente desconocido para el público en general, aun así, el filme resulta entretenido y en algunos momentos hasta angustioso, pues la violencia y la sangre, resultan bastante explícitas. Un interesante drama, partiendo de una madre que no desea que su hijo sea boxeador, tras haber perdido a su marido y un abuelo que le entrena para convertirle en un gran campeón, pavoneándose como el gran macho de la familia, borracho y fanfarrón.

Graham ha dotado a la narración de un lenguaje visual decadente, combinando la complicada situación de su atormentado protagonista con el avance imparable de la historia en la que vivió, bajo una atmósfera recreada en los acertados y turbios decorados y en la fotografía de Zuryab Ben Brahem, el cual ha sabido retrata los espacios naturales en los que se desarrollan los primeros combates, antes de llegar a los escenarios cerrados, mugrientos, claustrofóbicos o en los salones lujosos, de las casas señoriales. Emplazamientos en los que el cuadrilátero se presentaba como el trono y quienes en él combatían, los aspirantes a reyes tras dejar el sudor, la sangre e incluso la vida, entre sus cuerdas. Un divertimento violento y rudo en tiempos en los que muchos ansiaban con salir del barro, de la miseria y de las condiciones inhumanas en las que vivían y que el boxeo les abría el camino hacia la gloria, al respeto y el satisfacer cuantos deseos se pusieran a su alcance. Comida, bebida, ricos ropajes, mujeres y ostentación; la que rodeaba a una clase social que si no fuera por la furia ejercida con los puños y el dolor sufrido e infringido en cada pelea, ni siquiera hubieran llegado a soñar.

Cuenta con interpretaciones interesantes pero no deslumbrantes, pues el guion se queda a medio camino. Destacaré a un Russell Crowe, convincente, en sus breves intervenciones, encarnando a un hombre tosco, violento, derrotado, alcohólico y machista. Un personaje decadente que antes de morir deseaba ver cumplido uno de sus sueños, que su nieto alcanzara la fama y lo logró, mientras que Matt Hookings defiende su personaje tímido y silencioso, a golpe de puñetazo.

Mi nota es: 6,5

ESTRENO EN ESPAÑA: 4 de noviembre.

REPARTO: Russell Crowe, Matt Hookings, Ray Wintone, Marton Csokas, Jodhi May, Julian Glover, Steven Berkoff, Glen Fox, Lucy Martin, Olivia Chenery, Noeleen Comiskey, Ricky Chaplin, Stanley Morgan, Michael Mckell, Joe Egan, Spike Howells, Steve Dent, Mark Epstein, James Mackie, Habda Malacón, Julius Francis, Martin Coe, Billy Clements, Tim Cullingworth-Hudson, Gergo Danka, Simon Nehan, Alywn Belcher, Chris Leaney, Will Dent, Bailey Howard, Angus Campell, Saule Valiukaite, Julia Calvert, Leonid Kotik, Ryan Nickels, Jamie Camilleri y Sandro Marley.

PRODUCTORA: Camelot Films// Hardman Pictures.

DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA: Vértice Cine.

EL FESTIVAL DE OTOÑO CELEBRA SUS 40 AÑOS.

El Festival de Otoño celebra sus 40 años con una ambiciosa mirada sobre la escena internacional.

Con diecinueve espectáculos procedentes de diecisiete países, la edición número 40 del Festival de Otoño celebra la escena internacional con nombres tan importantes como Robert Lepage, Wajdi Mouawad, Tiago Rodrigues, Christiane Jatahy, Jérôme Bel, Phia Ménard, Gabriel Calderón, Baro d’evel, Manuela Infante o Marina Otero.

El creador canadiense Robert Lepage, históricamente vinculado al certamen madrileño, se sube al escenario del Teatro del Bosque de Móstoles para presentar 887, un recorrido escénico por la memoria, la propia y la colectiva, a partir de su biografía.

La Sala Roja de los Teatros del Canal acoge uno de los platos fuertes de la programación: el montaje Sœurs (Hermanas) del también canadiense Wajdi Mouawad. El dramaturgo y director de origen libanés parte de la intimidad de la familia para ofrecer un conmovedor relato universal

La escena europea cuenta con una nutrida representación, en la que destaca el trabajo conjunto entre el coreógrafo Jérôme Bel con la fundadora de la compañía tg STAN, Jolente De Keersmaeker en Dances for an actress (Bailes para una actriz). También tendremos la oportunidad de ver por primera vez en Madrid a la performer francesa Phia Ménard con su célebre pieza VORTEX. Y el director portugués Tiago Rodrigues, actual director del Festival de Avignon, trae Dans la mesure de l’impossible (En la medida de lo imposible), una exploración teatral de la labor humanitaria.

El ciclo iberoamericano Orilla abierta reúne propuestas llegadas desde Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia y Uruguay. Entre ellas destaca la obra Entre chien et loup (Entre perro y lobo), de la brasileña Christiane Jatahy, inspirada en Dogville de Lars Von Trier, o la propuesta doble que sirve de presentación en Madrid de la coreógrafa argentina Marina Otero, Love Me y Fuck Me

Homenaje a su propia historia, el Festival de Otoño celebra sus cuarenta ediciones con una mirada ambiciosa a la producción escénica internacional, a la que dedica la mitad de su programación, convocando a algunos creadores de gran relevancia que han contribuido a cimentar su prestigio, como Robert Lepage o Wajdi Mouawad.

La principal cita con las artes escénicas de la Comunidad de Madrid regresa del 10 al 27 de noviembre con una edición expandida en muchos sentidos: por el número y diversidad de las propuestas, por el origen de éstas (18 países), por los múltiples espacios en que se desarrolla (31 espacios en toda la Comunidad), con seis estrenos en España y diecinueve en Madrid, y por ser la cita con más programación en municipios de las últimas décadas (13 municipios). “Durante tres semanas el festival ofrecerá un crisol de poéticas, lenguas, lenguajes y procedencias que lo hacen único”, afirma su director Alberto Conejero.

A lo largo de estas 40 ediciones, el Festival de Otoño ha sido fundamental para el descubrimiento en Madrid de artistas del olimpo escénico mundial como Pina Bausch, Merce Cunningham, John Cage, Peter Brook, Bob Wilson, Tadeusz Kantor o Mijaíl Baryshnikov. Imposible no destacar la figura del director canadiense Robert Lepage, con el que quiso contar el Festival desde el principio para esta 40 edición. El creador quebequés y su compañía Ex Machina son nombres históricamente ligados a este festival, donde ha presentado desde 1997 varios de sus espectáculos, entre ellos La trilogía de los dragones en 2003, seis inolvidables horas de teatro que acogieron los estudios de cine de El Álamo. Su presencia era imprescindible en esta edición tan emblemática.

Lepage regresa a Madrid con 887, monólogo cuyo título alude al número de la Avenida Murray de Quebec en el que se ubicaba el estrecho apartamento donde vivió de niño junto a sus tres hermanos, sus padres y su abuela enferma. Una familia de clase trabajadora que revive en este montaje gracias a la magia escénica que despliega Ex Machina. El espectáculo podrá verse del 24 al 26 de noviembre sobre el escenario del Teatro del Bosque de Móstoles.

La primera cita con la escena internacional llegará a la Sala Roja de Teatros del Canal el mismo día de la inauguración del Festival, el 10 de noviembre, con el espectáculo circense Falaise (Acantilado) de la compañía franco-catalana Baro d´evel, en coproducción con Teatros del Canal. La mejor forma de definir el trabajo de este colectivo es recurrir a una vieja y manoseada palabra: belleza, que late en la decena larga de montajes que han cuajado, con ingredientes como la música, el circo, la danza y el teatro. Falaise está interpretada por ocho seres humanos, un caballo y varios pájaros y es una ceremonia inclasificable con la que, dicen Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias, fundadores de la compañía, quieren “llevar al espectador por un laberinto interior, por un sueño lúcido”.

También en la Roja de Canal veremos Sœurs (Hermanas) (19 y 20 de noviembre), del aclamado escritor, actor y director canadiense de origen libanés Wajdi Mouawad, otro de los platos fuertes de este año. La pieza forma parte del denominado Ciclo doméstico de Mouawad, que empezó con Seuls, para hablar de la figura del hijo, y sigue con Sœurs. Después de las hermanas, llegarán el padre, la madre y los hermanos. Figuras vinculadas por lazos de parentesco que compondrán un puzle con el que, a través del prisma de la intimidad, se arroja una mirada personal sobre la historia. La obra es una polifonía donde materiales diversos, imágenes, sonidos, objetos, conforman una narrativa acumulativa que tiende hacia la comprensión universal del sujeto.

Dans la mesure de l’impossible (En la medida de lo imposible), del director y dramaturgo portugués Tiago Rodrigues, se verá igualmente en la Sala Roja (26 y 27 de noviembre). La idea llegó antes de la pandemia, junto a los actores y actrices de La Comédie de Ginebra, que se propusieron trabajar sobre la labor humanitaria de organizaciones como Cruz Roja o Médicos sin fronteras. Inspirándose en los testimonios de delegados de estas organizaciones, Rodrigues hila en este espectáculo un relato que expone los dilemas de un grupo de hombres y mujeres que se mueven entre zonas conflictivas y un hogar tranquilo y seguro, entre la inmediatez de la acción y la reflexión posterior, la capacidad de autocrítica y la búsqueda de fuerzas internas para seguir ganándole tiempo a lo que puede estar por llegar.

De la creadora francesa Phia Ménard llega a la Sala Roja el 22 y 23 de noviembre la belleza de VORTEX, su célebre espectáculo de 2011 que sigue evolucionando más de una década después y que brindará la oportunidad de ver por primera vez en Madrid a una de las artistas más fascinantes de Europa. La performer empezó como malabarista, una técnica que dominó hasta agotarla, y dio un giro radical a su carrera, que coincidió con su cambio de sexo en 2008. El primer síntoma creativo de su nueva vida llegó con P.P.P. (Position Parallèle au Plancher), en la que hacía malabares con bolas de hielo. Y a continuación, en 2011, concibió VORTEX, una pieza cuyo objeto central es el viento. ¿Cómo relacionarse con él? Esta es la pregunta que se hizo Ménard. “Solo la creencia utópica de que podemos domar el viento nos mantiene luchando, nos mantiene vivos”, responde. En escena, ventiladores dispuestos en círculo generan un pequeño torbellino, un vórtice ventoso que objetualiza el plástico que, en su vuelo, “evoca los cubos de basura, la gasolina, el petróleo, el consumismo, la contaminación, cosas que acaban por estropear nuestro día a día”.

Teatro físico y danza

La Sala Verde de Teatros del Canal presentará a una de las figuras más impactantes de la última escena argentina, Marina Otero, con su arrolladora pieza Fuck Me (Fóllame), uno de los espectáculos que conforman el programa iberoamericano del Festival denominado Orilla abierta y que reúne propuestas de Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia y Uruguay. Dentro de este apartado, en el Teatro de La Abadía tenemos a la chilena Manuela Infante con su teatro no-humano o post-antropocéntrico en Cómo convertirse en piedra, y el dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón muestra en Ana contra la muerte una experiencia tan devastadora como imprescindible. A la Sala Mirador llega otra de las propuestas del ciclo: Petróleo, de la compañía argentina Piel de Lava, cuya programación cuenta con la colaboración del FIT de Cádiz, el Festival Temporada Alta de Girona y Teatro Lope de Vega de Sevilla.

De República Dominicana y Estados Unidos procede deader than dead (Más muerta que muerta) de Ligia Lewis, en colaboración con La Casa Encendida, donde la artista coreografía el espectáculo del sufrimiento negro bajo la supremacía blanca.

Brasil aporta la mirada de Christiane Jatahy sobre el universo del cineasta Lars von Trier en Entre chien et loup (Entre perro y lobo), en el Teatro María Guerrero y con la colaboración del Centro Dramático Nacional. Y también de Brasil llega la danza frenética de Bruno Beltrão y su New Creation (Nueva Creación) en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Orilla abierta se completa con los colombianos de La Maldita Vanidad, que presentan El Palmeral en el Teatro del Barrio; la vuelta al festival de La Columna Durruti, de Argentina, con su conferencia performatica  NOCTURNO DE ULRIKE O EL SUJETO HISTÓRICO, en el Teatro Pradillo y con el apoyo del Goethe Institut; y el segundo espectáculo de Marina Otero, Love Me (Ámame), que cierra el díptico compuesto con Fuck Me, y que se programa en Réplika Teatro.

Coreografías históricas

En la Sala Negra de Teatros del Canal se producirá el 12 y el 13 de noviembre un encuentro en la cumbre bajo el título Dances for an actress (Bailes para una actriz), un mano a mano entre una de las fundadoras de la compañía belga tg STAN, la actriz y directora Jolente De Keersmaeker, con el coreógrafo y bailarín francés Jérôme Bel, uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea.

Bel ha roto muchas fronteras supuestamente infranqueables en el mundo de la danza, ha trabajado el negativo de la danza (la quietud) y el reverso del virtuosismo (la espontaneidad de los cuerpos, incluso los no llamados por “la norma”). Su plan, en este montaje, es hacer pasar el cuerpo de una actriz (De Keersmaeker) por extractos de coreografías históricas y detenerse en el trasfondo afectivo y emocional. Una combinación de teatro físico y danza tan fundamental en esta edición del Festival de Otoño.

En una de las salas históricas del Festival, la Cuarta Pared, tendrá lugar el 25 y 26 de noviembre NOWHEN (AhoraCuando), de la bailarina, profesora y creadora italiana  Federica Porello, un cruce entre la danza y el teatro de objetos. Su lenguaje coreográfico refleja, según la propia artista, la memoria física construida a lo largo de su trayectoria, con un acento particular en sus experiencias de trabajo con la compañía Mal Pelo y ZOO/Thomas, con las que colabora respectivamente desde el 2013 y desde el 2015, unida con otras colaboraciones en el campo de la composición instantánea del movimiento y en el del teatro de objetos.

La obra es un solo interpretado por la propia Porello en el que palabras, movimientos, sonidos, luces, objetos, ideas… son puestos, como si formaran una orquesta, al servicio de la escena. Porello maneja estos elementos en un proceso de unión y separación, de disolución y resolución, que es la base de un montaje que busca aceptar una totalidad de diferencias de la que somos partes.

Desde Líbano nos llega la creatividad del Collectif Kahraba, que ya cautivó al público del festival el año pasado con Geología de una fábula. En esta edición nos vuelve a presentar un espectáculo mágico: Songe d’une forêt oubliée (Sueño de un bosque olvidado), otra delicia para todos los públicos en la que objetos y títeres, sonido e imagen, sumergen a los espectadores en un sueño sin palabras. Collectif Kahraba se creó en 2007 con la convicción de que el arte es una vía para el diálogo y la apertura. Hoy lo integran una red de actores, escritores, directores de escena, fotógrafos, titiriteros y bailarines empeñados en cuestionar poéticamente el mundo en el que vivimos. El espectáculo podrá disfrutarse el 12 y 13 de noviembre en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, que se incorpora este año como escenario del festival, y el 18 y 19 de noviembre en Sala Cuarta Pared.

Por último, fruto de la colaboración entre el Festival de Otoño y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se podrán ver en este espacio de forma gratuita dos creaciones del programa DUELO COLECTIVO Y DUELO PLANETARIO, comisariado por Isabel de Naverán. La primera, el 11 de noviembre, será la proyección de la pieza de danza filmada MONUMENT 0.6: Heterochrony (MONUMENTO 0.6: Heterocronía), de la coreógrafa húngara Eszter Salamon, que culminará con una conversación entre la propia Salamon, Isabel de Naverán, Germán Labrador y Alberto Conejero. Y el 12 y 13 de noviembre se ofrecerá la pieza de danza Unending love, or love dies, on repeat like it’s endless (Amor interminable, o el amor muere, en repetición como si fuera interminable), del coreógrafo polaco-británico Alex Baczyński- Jenkins, cofundador del colectivo Kem, con sede en Varsovia, una comunidad queer antirracista y feminista que explora la coreografía, la performance y el sonido como parte de un ambicioso plan de acción social. En esta obra aborda las relaciones entre el deseo, la danza, la fragmentación, el amor, el duelo y el tiempo.

miércoles, 2 de noviembre de 2022

CORTEN! : CRITICA DE CINE

Corten! Está escrita y dirigida por Michel Hazanavicius, basándose en una historia original de Shinichirô Ueda y Ryoichi Wada. “Se rueda una de zombis”

Presenciamos la última escena de una película de zombis, la chica Ava/ Chinatsu (Matilda Anna Ingrid Lutz) está a punto de ser mordida por un zombi, Raphaël/Ken (Finnegan Oldfield) y el director Rémi/ Higurashi (Romain Duris) al ver la pésima actuación de la joven, irrumpe en el plató y descarga contra ella toda su ira, abandonando el rodaje. Durante ese periodo de tiempo, Nadia/ Natsumi (Bérénice Bejo) actriz que se toma muy en serio su trabajo y que está aprendiendo una disciplina de arte marciales, les cuenta que el director está preocupado porque ha puesto mucho dinero de su bolsillo y que además esa nave, en la que se encuentran, posee una energía muy particular, pues cuentan que durante la guerra los japoneses realizaban experimentos de tortura con el fin de resucitar a los muertos. De pronto se escucha un fuerte golpe contra unas puertas y… Vamos a disfrutar de esta alocada, frenética y deliciosa películas de zombis en donde el gore reinará por doquier, tanto o más que las risas.

El actor, guionista y director, Michel Hazanavicius, se educó en el judaísmo en un ambiente bilingüe y estudió en la Escuela de Arte. Casi de inmediato comenzó a trabajar como director de comerciales y proyectos de televisión como “Derrick contre Superman” y “Ca détourne” 1992, “La clase américaine” 1993, “C´est pas le 20 heures” 1995 y “Les films qui sortent le lengemain dans les salles de cinema” 1996. En el cine se inició con el cortometraje “Echec au capital” 1997 para continuar con los largometrajes “Mes amis” 1999, “OSS 117: El Cairo, nido de espías” 2006, “OSS 117, perdido en Río…” 2009, “The Artist” 2011, “The Search” 2014, “Mal genio” 2017, “El príncipe olvidado” 2020 y este año 2022 nos ofrece “Corten!”.

Vaya por delante que yo no he visto la original “One Cut of the Dead” 2017 de Shinichirô Ueda y ya sincerándome del todo, que los zombis, creo que ya lo he comentado alguna vez, no solo me resultan personajes repulsivos sino que un buen número de películas de este subgénero de terror, me aburren soberanamente, pues aun cambiando los espacios o los motivos, para intentar justificar su presencia en escena, siempre termina siendo más de lo mismo, sin causarme ni un atisbo de miedo y sí mucho tedio. De todos modos, como todo en la vida, existen excepciones que merecen ser recordadas por originales y algunas por hacerme reír,  que eso ya es mucho; entre estas últimas me quedo con la que dirigió John McPhail en 2017 “Ana y el Apocalipsis” una parodia al subgénero y al musical, “Little Monsters” 2019 de Abe Forsythe, cuya trama se desarrolla durante una excursión con los niños de una guardería o “Bienvenidos a Zombieland” 2009 y la secuela “Zombieland: Mata y remata” 2019, ambas de Ruben Fleischer, con ese grupo tan variopinto de cazadores de zombis. Por tanto no es de extrañar, que “Corten!” me haya divertido, hasta el punto de soltar más de una carcajada.

He comentado que no he visto la original, por lo que me libro de tener que hacer comparaciones que en ocasiones resultan odiosas, pero lo que sí está claro en el guion son las referencias, sobre todo al país de origen, Japón, de esta manera somos testigos de cómo los personajes delante de la pantalla tienen nombres nipones, lo que les llevará a la confusión en más de una ocasión; otro detalle lo encontramos al referirse al lugar en el que se hallan, afirmando que los japoneses durante la guerra, llevaron a cabo extraños experimentos para intentar revivir a los muertos o el que sea una oriunda de ese país quien les contrate para crear una película en un solo plano secuencia, al más puro reality Show, pues la intención es que sea retrasmitido en directo.

El filme es un divertimento muy loco recreando una película de género B, original en su estructura y dividida en dos partes claramente diferenciadas: La historia en sí y lo que podríamos llamar el “Making of”, desde el momento en que son contrastados hasta que finaliza el proyecto, pues nuevamente el séptimo arte se homenajea a sí mismo, desvelando los secretos, trucos cutres e ingeniosos, que las películas de bajo presupuesto ideaban con mucho talento, para hace creíble lo imposible, como ejemplo sirva la forma en que se distribuían los litros y litros de sangre, que en este tipo de películas no puede faltar, sin olvidarse de los errores, las improvisaciones, las indicaciones a través de carteles o susurros o el inventarse lo más inverosímil para salir del paso, véase la ocurrente escena de la grúa. Cine dentro del cine mostrando las tripas de un subgénero de bajo presupuesto y el cómo se lograban sacar adelante muchos proyectos, con trabajo, afición, sueños, ganas y sobre todo, por amor al oficio. 

Los actores están en puro estado de gracia. Locos, ocurrentes, divertidos e incluso sobreactuados, intencionadamente. Se percibe el buen rollo que se respiraba en el plató traspasando la pantalla y contagiando al espectador. Cuenta con una audaz fotografía de Jonathan Ricquebourg, a quien no le importa perder el foco en más de una ocasión, pues la cámara es otro de esos insólitos personajes que corre, se cae, vuela, se tropieza, se mancha y hasta se detiene para tomar aliento, pues todavía queda mucho por hacer y gozar con los seres que tiene a su alrededor, entre encuadres de lo más reveladores y planos que nos ofrecen cuanto la narración desea potenciar. Por supuesto el maestro Alexandre Desplat, nos deleitará con su atractiva y hasta divertida partitura y no podemos olvidarnos del despliegue de efectos, maniobras y trucos artesanales, que nos traen recuerdos de tiempos pasados e incluso del presente, cuando el cine no gozaba de tanta tecnología. En definitiva, cine dentro del cine como pocas veces se ha visto, al menos desde esta perspectiva tan loca y disparatada de una película de género ¿B? no sé si llegaría a Z, pero os aseguro que Michel Hazanavicius junto a sus actores y equipo técnico, la han elevado a una categoría muy superior. Termino repitiendo que la original no la he visto, pero me he quedado con ganas, seguro que alguna cadena, sino la tiene ya, la emitirán en breve.  

Mi nota es: 8

ESTRENO EN ESPAÑA: 4 de noviembre.

REPARTO: Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Matilda Anna Ingrid Lutz, Finnegan Oldfield, Luàna Bajrami, Sébastien Chassagne, Lyès Salem, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Raïka Hazanavicius, Charlie Dupont, Agnès Hurstel, Marie Petiot, Florence Janas, Léa Millet, Yvon Martin, Yumi Narita y Simone Hazanavicius.

PRODUCTORA: France 2 Cinema// Getaway Films// ENBU Seminar// Gaga Communicatiions Inc// La Classe Américaine.

DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA: Vértigo Films.

SPIRAL LOCATIONS APUESTA POR LA COMUNICACIÓN

ALBERTO SESTAYO nos informa que SPIRAL LOCATIONS apuesta por la comunicación.

SPIRAL LOCATIONS marca nuevamente la diferencia al ser la primera empresa de localizaciones que cuenta con su propio departamento de Prensa y Comunicación. La compañía, además, acaba de renovar su página web https://spiral-locations.comincluyendo un portal especial para prensa https://spiral-locations.com/zona-prensadonde, tras registrarse, los usuarios pueden descargar materiales de sus trabajos más recientes, y recibir información personalizada a través de comunicados y newsletters.

SPIRAL LOCATIONS se dedica a trabajos de localización en toda clase de producciones audiovisuales: películas, series, videos musicales o publicidad. Su actividad incluye tanto campañas vinculadas a las principales productoras publicitarias de España, como en producciones de ficción de las más destacadas compañías y plataformas nacionales e internacionales.

Abundantes localizaciones de SPIRAL LOCATIONS han podido verse durante lo que va de año en salas de cine (“La vida padre”, “El test”, “Jaula” “La jefa” o “Padre no hay más que uno 3”), televisión (“Sapo s.a. Memorias de un Ladrón”, “Entrevías”, “Raphaelismo”, “El regreso de la espía” o “Maricón perdido) y spot publicitarios (Nissan Juke Kiiro inspirado en Batman. ¿Está libre? By Schweppes. Nunca te hemos contado películas... hasta ahora, de Pepephone. O el reciente Encontrarnos es el único partido que siempre ganamos, de Mahou, entre otros muchos). La industria musical tampoco le es ajena a SPIRAL LOCATIONS, habiendo participado en la producción de sonados videoclips con “Tocarte” de Jorge Drexler  & C. Tangana, con 2 nominaciones a los Grammy Latinos: Mejor Vídeo Musical Versión Corta y Grabación del año. OJOS ROJOS, de Nicky Jam, nominada a Mejor Canción Urbana en los Grammy Latinos. O LAS 12, de Ana Mena y Belinda Pop.

Herederos del vasto archivo de Tato Perdiguero, una de las pioneras de la localización en España que ha trabajado con las más grandes figuras de nuestro cine, en SPIRAL LOCATIONS están continuamente actualizando y ampliando su ya de por sí extenso catálogo de localizaciones interiores y exteriores en la Comunidad de Madrid. ¿Una agencia de localizaciones? En absoluto. No son sólo expertos en la explotación de archivo fotográfico. Su equipo estáa formado por profesionales del sector audiovisual con una extensa y avalada experiencia en los departamentos de localizaciones, producción y comunicación. Es decir, SPIRAL LOCATIONS es una empresa compuesta por técnicos especializados que se aseguran de facilitar siempre los lugares que cada productora necesita y pueden supervisar un proyecto desde sus inicios; lo cual incluye el desglose y propuesta de localizaciones según el guión o tratamiento, la búsqueda complementaria de nuevas localizaciones, gestionar visitas artísticas y técnicas a las mismas, la contratación de localizaciones, tramitación de permisos con las diversas administraciones, supervisión de reservas de espacio en la vía pública, seguimiento durante el rodaje, y el cierre de cada localización al final del proceso. Todo ello de una forma fácil y eficaz que evite complicaciones a productoras y propietarios, haciendo de la fiabilidad, afabilidad, garantía y profesionalidad marcas de la casa Spiral. 

SPIRAL LOCATIONS está dirigida por Miguel Anaya, reconocido profesional con más de 20 años de experiencia en producción y como jefe de localizaciones de publicidad y ficción en producciones nacionales e internacionales, trabajando en proyectos de directores como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Daniel Sánchez-Arévalo, Santiago Segura o Dani de la Orden, entre otros. Miguel representa a los localizadores de Madrid y Barcelona en la junta directiva de la Asociación de Técnicos de Publicidad (ATPE), asociación sin ánimo de lucro que desde su fundación en 2015 procura conseguir mejoras en las condiciones laborales de los técnicos de publicidad de toda España. Y también ejerce habitualmente de interlocutor con las Administraciones Públicas representando la voz de los localizadores madrileños ante la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Desde 2018, la gestión de Anaya al frente de Spiral Locations ha consolidado a la compañía como uno de los principales proveedores de scout, siendo la única empresa de localizaciones miembro de la Alianza Industria Audiovisual (ALÍA). Una alianza que busca agrupar y dar fuerza a todas las empresas que forman parte del proceso de producción audiovisual a través de iniciativas y acciones colectivas que beneficien al sector, de forma que la industria audiovisual española evolucione y progrese de manera conjunta. Como, por ejemplo, la unión de fuerzas entre ALÍA, la Asociación Española de Productores de Cine Publicitario (APCP) y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que tuvo lugar este año para promocionar la industria publicitaria española mediante un Meeting Lounge en Cannes Lions, el festival internacional de la creatividad. Una iniciativa de la que SPIRAL LOCATIONS formó parte.

En palabras de Miguel Anaya, "Nuestro objetivo es progresar en la prestación de servicios conforme evoluciona la industria en España para estar siempre al día y continuar ofreciendo un servicio riguroso, sencillo y ágil, que sea y resulte útil para los departamentos de localizaciones, en particular, y para las productoras, en general. Y desde ahora, también para la prensa."

martes, 1 de noviembre de 2022

PARA ENTRAR A VIVIR: CRÍTICA DE CINE

Para entrar a vivir está escrita y dirigida por Pablo Aragüés, compartiendo la dirección con Marta Cabrera.

Ana (Bárbara Goenaga) y Maxi (Gorka Otxoa) son una pareja joven que buscan comprar una casa, Lucía (Luisa Gavasa) les enseña varías a las que la pareja ponen pegas, que si es muy pequeña, muy oscura o… hasta que Lucía les habla de una vivienda que es la que quieren y en efecto, en el instante en que Ana y Maxi pisan el interior del nuevo piso, se enamoran de él, pues tiene de todo, de todo lo que se pueden imaginar incluyendo piscina y jardín; pero la casa además posee la facultad de concederles cuanto deseen, tan solo con pedirlo. ¿Consecuencias?

El editor, guionista y director, Pablo Aragüés, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. En la dirección se inició con los cortometrajes “Rodaje perfecto” y “Jinetes en la tormenta: Los mecánicos de la naranja” en 2001, “Huida a toca teja” 2005, “Perceval” 2007, “The 5 Deaths of Ibrahim Gonsález”  2009, “Luz” 2010, “Only Guilt Pulls More Triggers” 2011. El video musical “Saxon: Battalions of Steel” 2009 y el video “Atrocity: Die gottlosen Jahre” 2012. En cuanto al largometraje debutó con el documental “Road to Wacken” 2011 y los largos de ficción “Vigilo el camino” 2013, “Novatos” 2015 y “Cuatro Puntas. Música desde abajo”  y “Para entrar a vivir” ambas en 2022. Con respecto a la productora Marta Cabrera, estudió en la  Universidad de Vigo y además de producir algunos de los trabajos de Pablo, en esta ocasión comparte dirección con él.

Para entrar a vivir es una pequeña pieza que juega con la comedia y el terror que pueden desatarse al enfrentarte a una casa encantada, pero en esta ocasión, aunque cueste creerlo, el pánico se esconde en los deseos, ya que la casa se alimenta de ellos y como decía Tilda Swinton en “Tres mil años esperándote” de George Miller, “Toda historia en donde se conceden deseos, guardan una moraleja”. Un filme marcadamente teatral que defienden con naturalidad sus dos actores protagonistas, Bárbara Goenaga y Gorka Otxoa, quienes deberán lidiar para librarse de la casa o adaptarse a las necesidades de la misma. ¿Qué decidirán? ¿Cuál es el futuro que les aguarda?

Para entrar a vivir es un ejercicio sencillo, bien dirigido y con un guion interesante que  provoca el cuestionarse la hipótesis que nos plantea la obra, como les sucede a los dos personajes cuyas posiciones distan entre ellas. Nos ofrece una buena fotografía de Adrián Barcelona y un montaje más que correcto, para narrarnos una fábula que no precisa de más tiempo, que sus 75 minutos de duración, con títulos incluidos. ¿Entretiene? Por supuesto.

Mi nota es: 6,5

ESTRENO EN ESPAÑA: 4 de noviembre

FOTOGRAFIA: Adrián Barcelona

REPARTO: Bárbara Goenaga, Gorka Otxoa, Luisa Gavasa,  Kira Miró y  Jorge Usón.

PRODUCTORA: Redwood Films

DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA: Outsider Pictures.

LIONSGATE+ NOS INFORMA DE LAS NOVEDADES DE NOVIEMBRE.

PRIMA IDEAS e IVAN DEL BARRIO nos informan que las novedades de LIONSGATE+.

El mes de noviembre nos trae un gran estreno a LIONSGATE+, Las amistades peligrosas (Dangerous Liaisons), que se estrena el día 6 de noviembre. Si, hablamos del clásico de la novela de de Laclos, pero damos unos pasos atrás en la historia para descubrir de dónde surgieron esos grandes e icónicos personajes. Con la elegancia de la mirada a la época histórica donde se desarrolla la trama y el tratamiento exquisito de los personajes, este preludio nos acerca al surgimiento de la relación entre los dos amantes: la marquesa de Merteuil y el vizconde Valmont, volviendo a recorrer con ellos la traición, el engaño, el amor, la belleza, la degeneración, la seducción, la manipulación y todas las pasiones que hacen de su amor... la guerra.

SERIES

LAS AMISTADES PELIGROSAS. ESTRENO EL 6 DE NOVIEMBRE EN LIONSGATE+. Todos los domingos un nuevo episodio.

"Las amistades peligrosas" (Dangerous Liaisons) es un atrevido preludio de la clásica novela de Laclos del siglo XVIII que se centra en la historia de origen de cómo sus icónicos personajes, la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, cuando se conocieron siendo un par de jóvenes amantes apasionados en París en vísperas de la revolución. Esta versión moderna de una historia clásica lleva al público a través del asombro y el terror, la belleza y la degeneración, la seducción y el engaño en el París prerrevolucionario. Impulsados a corregir los errores de su pasado, la supervivencia de la joven pareja depende de sus habilidades de seducción y manipulación no sólo de la nobleza francesa, sino también del otro. Su historia de amor intermitente es el corazón de la serie. Esto no es amor... es guerra.

Para ver el tráiler haz clic aquí

STEP UP. BAILANDO T3. YA DISPONIBLE EN LIONSGATE+. Todos los domingos un nuevo episodio. Las temporadas 1 y 2 ya están disponibles en LIONSGATE+

Bienvenido a High Water, una incubadora de alto nivel para nuevos talentos artísticos donde el riesgo, la corrupción, las desconfianzas, los deseos, los resentimientos y las ambiciones chocan dentro y fuera de los pasillos. El fundador de High Water y megaestrella Sage Odom se enfrenta a cargos criminales, a la ruina financiera y a enemigos políticos. Su socia Collette Jones lucha por mantener su imperio. Los talentosos artistas de High Water descubren que vivir su sueño es más difícil -y emocionante- de lo que pensaban.

Para ver el tráiler haz clic aquí

THE BMF DOCUMENTARY: BLOWING MONEY FAST. ESTRENO EL 23 DE OCTUBRE EN LIONSGATE+. Todos los domingos un nuevo episodio.

BMF: Blowing Money Fast" es una miniserie documental de media hora de duración sobre la famosa Black Mafia Family, contada por antiguos miembros, personas con información privilegiada, socios y personalidades cercanas a la familia. La docuserie de ocho partes trazará el meteórico ascenso y caída de los fundadores de la BMF: Demetrius "Big Meech" y Terry "Southwest T" Flenory, dos hermanos que construyeron uno de los mayores imperios de cocaína de la historia de Estados Unidos. 

Para ver el tráiler haz clic aquí 

THE SERPENT QUEEN. FINAL DE TEMPORADA EL 30 DE OCTUBRETodos los domingos un nuevo episodio.

"The Serpent Queen" es un drama histórico con un enfoque contemporáneo para contar la historia del ascenso al poder de Catalina de Médicis. A los 14 años, joven y huérfana se casa en la corte francesa del siglo XVI. A pesar de su condición de plebeya, su tío, el Papa Clemente, ha negociado una gran dote y una alianza geopolítica a cambio de la unión, y con ella viene la expectativa de tener muchos herederos. Sin embargo, en su noche de bodas, Catalina se entera de que su nuevo marido está enamorado de Diana de Poitiers, una bella dama de compañía que le dobla la edad. Catalina debe aprender rápidamente en quién puede confiar -tanto en su entorno personal de cortesanos como en los miembros de la corte real-, al tiempo que debe superar a cualquiera que subestime su determinación de sobrevivir a cualquier precio.

GANGS OF LONDON T1. YA DISPONIBLE EN LIONSGATE+

Durante 20 años, Finn Wallace (Colm Meaney) fue el criminal más poderoso de Londres. Miles de millones de libras pasaban por su organización cada año. Pero ahora está muerto y nadie sabe quién ordenó el golpe. Con rivales por doquier, depende del impulsivo Sean Wallace (Joe Cole), con la ayuda de la familia Dumani, encabezada por Ed Dumani (Lucian Msamati), ocupar el lugar de su padre. Tal vez el único hombre que podría ayudarle es Elliot Finch (Sope Dirsu), que hasta ahora ha sido uno de los perdedores de la vida, un vividor de poca monta con un misterioso interés en la familia Wallace. Pero cuando el viento del destino sopla, Elliot se ve transportado a los entresijos de la mayor organización criminal de Londres.

PELICULAS

UN ESPÍA Y MEDIO. A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE

Un espía y medio cuenta la historia de un letal agente del la CIA con un pasado friki y víctima del acoso escolar, que vuelve a casa para asistir a una reunión de compañeros de instituto.

INFERNO. A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE

Cuando Robert Langdon despierta amnésico en un hospital italiano, forma equipo con la doctora Sienna Brooks y se embarcan en una carrera contra reloj para detener un complot de escala global.

EL HILO INVISIBLE. A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE

Las mujeres van y vienen en la vida de Woodcock, hasta que se encuentra con la joven y tenaz Alma, que no tarda en convertirse en un pilar de su día a día como musa y amante.

ASALTO AL PODER. A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE

Mientras recorre la Casa Blanca con su hija pequeña, un policía del Capitolio entra en acción para salvar a su hijo y proteger al presidente de un grupo de invasores paramilitares fuertemente armados.